Tres años después de su primera y única edición hasta la fecha, el TABERNAS DESERT-ROCK FEST se hacía de nuevo realidad. Un festival que escapa de los convencionalismos para ofrecer a los asistentes una experiencia única y gratificante que a buen seguro todos guardaremos en nuestra memoria. Sin tickets al uso y con poca información sobre el mismo, son numerables las personas han contactado conmigo en los últimos tiempos para informarse de un evento que por sus características levantaba algunas dudas de su veracidad, pero sí, la segunda edición del festival se desarrolló a lo grande para, gozo de las aproximadamente 200 almas presentes. El espíritu de este evento poco convencional radica precisamente en esto, ofrecer una gran fiesta en la que la música que nos une es la protagonista, pero que por sus características crea unos lazos de camaradería y amistad entre la audiencia. La presente edición se desarrollaba con una jornada previa en la que el ilustre NICK OLIVERI ofrecía un show acústico a modo de warm-up, para continuar con tres intensas jornadas de música en directo con magníficas bandas.
A la llegar al recinto de Fort Bravo, ese estudio cinematográfico actualmente casi en desuso en el que se grabaron décadas atrás algunos de los más importantes espagueti-western, me encontré a gente algo despistada que no sabía cómo se desarrollaría el festival. Tras un lento proceso para obtener la pulsera que permitía el pase al recinto, pudimos pasar al recinto con nuestro vehículo. El parking estaba habilitado para acoger a las numerosas personas que llegaban en furgonetas desde el centro de Europa unos y otros desde la geografía nacional, que dormirían allí. El espacio permitía tener unas mínimas condiciones de servicios para que la estancia fuera lo más cómoda posible. Otros, había alquilado casas y hoteles donde alojarse en las tres jornadas siguientes. Al entrar la primera sorpresa era que la plaza principal del poblado se encontraba vacía, sin rastro de escenario alguno. Inmediatamente me dí cuenta que la ubicación del mismo había cambiado respecto a la primera edición, ya que en esta ocasión estaba ubicado junto al Saloon, lo que a la postre hizo que fuera más cómodo para los asistentes, ya que la cercanía del bar junto al escenario y los servicios hacían la estancia más placentera ahorrándonos desplazamientos. Por otro lado, los que ya estuvimos en la anterior edición sabíamos que se podía acceder al recinto con bebidas y comida, lo cual siempre es interesante para la economía doméstica en estos tiempos convulsos. Una vez ubicados, ya solo quedaba disfrutar de unas jornadas llenas de magia. Poco a poco iba llegando gente, muchos de ellos conocidos de eventos similares como el Dunajam, (en el cual se inspira de alguna forma el festival). Llamaba la atención que muchos de los presentes llegaban mimetizados con el inigualable entorno, portando sombreros y complementos mas propios del lejano oeste, lo que daba un tono festivo al evento. Los gratificantes re-encuentros con múltiples amigos llegados del resto de Europa hacían que cuando me di cuenta, NICK OLIVERI empezaba su actuación.
JUEVES
Acompañado únicamente con su guitarra, esta leyenda del desierto ponía la temperatura en el Saloon de Fort-Bravo. Un encantador espacio que, unido a las ganas de fiesta de los presentes resultó sencillamente conmovedor. Nick, alejado de la fama que le precede se mostraba divertido y comunicativo con una audiencia que degustaba su show entre jarras de cerveza. Con alguna versión y una actitud irreprochable conseguía meterse a la mayoría del público en el bolsillo. Su particular registro vocal no apto para todos los gustos no fue un obstáculo para que la jornada se desarrollara satisfactoriamente. Al final de su actuación se retiró del escenario para regresar con fuerza e invitar a la gente a unirse a él en el escenario. Este tipo de cosas son posibles en un evento de estas características, y eso hace a festivales como Tabernas Desert-Rock Fest, como algo único, algo que queda en los corazones de los que tiene la suerte de vivirlo. ¿Y después, que?, prácticamente todos los que allí estábamos el jueves (no todo el público llegó ese día) teníamos ganas de fiesta y la noche continuaba en distintas reuniones y encuentros, en el poblado, en el parking o en los alojamientos cercanos. Pero estábamos en el desierto, y para que no faltara de nada, una tormenta de arena en la noche, hizo que la velada no se alargara en exceso, por lo que regresamos a nuestro alojamiento no demasiado tarde. Por otro lado, el viernes nos esperaba una jornada intensa con grandes bandas programadas.
VIERNES
Así las cosas, la mañana del viernes, con un tiempo muy agradable servía para el relax y dar cuenta de una buena barbacoa que nos permitiría aguantar la larga jornada que teníamos por delante. A eso de las 4 de la tarde llegamos a ese mágico espacio en el que el tiempo parece haberse parado. De inmediato me asaltó una reflexión, el escenario está ubicado en un lugar diferente, pero… ¿Qué más da?, si en este lugar existen mil ubicaciones mágicas, así que, disfrutemos. Con un orden que parece ir contra natura, los platos fuertes en forma de bandas se habían dispuesto de manera contraria a la que se haría en cualquier festival al uso. Habitualmente los head-linners actúan en la noche, pero aquí, COLOUR HAZE eran los encargados de iniciar la jornada. Puede parecer algo desalentador verlos a media tarde con un sol de justicia cayendo sobre el escenario, pero a la postre, resultó sumamente acertado en mi opinión. Las largas jornadas de los festivales hacen que según llega la noche el cansancio se apodere de los presentes, y aquí, todos estamos frescos para poder disfrutar al máximo de los alemanes. La banda comenzaba su actuación con un pequeño retraso, pero en eventos como este, eso no es un problema, ya que todo fluye sin prisas. La banda ofrecía una actuación soberbia, con algunos de sus clásicos en su set-list como ‘Aquamaria’, pero también con alguna canción de su nuevo álbum. Son cerca de una decena de veces las que he visto a la banda en directo y siempre han estado a un altísimo nivel y aquí, volvieron a estarlo. Sin duda, todos los presentes vivimos algo que siempre recordaremos, porque tener el privilegio de ver a los alemanes en estas condiciones está al alcance de pocos. Sus hipnóticos pasajes instrumentales elevaban nuestras almas a un estado catártico y sumamente gratificante. Ver a una banda que gusta de la psicodelia pesada y el Stoner en un enclave así, no tiene precio. Guardando un completo equilibrio entre los momentos mas livianos y lisérgicos, con la fuerza de sus riffs arenosos COLOUR HAZE nos regalaron un magnífico show difícil de superar. Para aquellos que no no los habían visto con Mario, su nuevo bajista, la experiencia fue gratificante, ya que Mario aporta una fuerza inusitada, algo que quedaba patente en alguna de sus canciones, con un sonido pesado y contundente. Hay que poner en valor el esfuerzo de la banda, que llegaba de haber tocado en Madrid la noche anterior, y tras su actuación, tenían que volver de nuevo a recorrer toda la península para un nuevo show. Así me lo comentaba la banda al fin de su actuación cuando les preguntaba sobre como se habían sentido, su respuesta fue que estaban muertos de cansancio y que no habían podido disfrutar como la ocasión merecía. En cualquier caso, sobresalientes.
Tomando el relevo sobre el humilde escenario, era el turno de ROTOR, otra banda que muchos no habían podido ver en vivo, y que siempre son garantía de calidad. Por segunda vez tocando en España (la primera fue en la primera edición del festival), ROTOR era una banda deseada por gran parte de los presentes, y bastaron un par de canciones para dejar patente toda su calidad. Relajados y dejando fluir la creatividad, sus jams retumbaban en la arena del desierto haciendo que los presentes menearan su cabezas al ritmo de sus potentes riffs. Al igual que COLOUR HAZE, son una banda capaz de zarandearte con toda su fuerza, pero también son una banda que sabe como llevar al público a las puertas del cielo. Y es que ROTOR, son muy buenos, unos músicos que disfrutan con lo que hacen y eso se siente en cada uno de sus conciertos. Era la tercera vez que les veía este año, y todas fueron diferentes, pero sumamente gratificantes. La banda se tomaba esta visita a España como un momento de relax , no en vano habían acudido al festival con sus familias y descendencia, por lo que quisieron aprovechar el tiempo al máximo, y disfrutar, algo que transmitieron, haciendo que todos disfrutáramos de su show.
Pudiera parecer que tras COLOUR HAZE y ROTOR todo estaba hecho, pero todavía nos quedaban fuertes emociones por disfrutar. Era la hora de WEDGE, el trio berlinés que gusta de la psicodelia y los sonidos del rock de finales de los 60’s y primeros 70’s. Antes de su show pude tener un emotivo encuentro con su guitarra y cantante Kiryk, tras tres años sin vernos. Ambos dijimos aquellos de ‘por fin’. La última vez que nos habíamos visto había sido durante su visita al Dunajam, y me lo encontré con una gran ilusión por estar en el festival, algo que se traduciría en una descarga de energía durante su actuación. Aún siendo una banda diferente, el público asentía en cada una de sus canciones, ya con la noche sobre nosotros. Ritmos vibrantes, y contagiosos que ponían en danza a un público con mas ganas de fiesta. Divertidos y lisérgicos a partes iguales, WEDGE ejecutaron una actuación notable.
Evidentemente, como dije al principio este festival era un punto de encuentro de amigos, y ahora el turno de DAILY THOMPSON, una banda con la tengo una gran relación. Mephi (su bajista) y Danny su guitarra, son unos tipos fantásticos, y llegaban con ganas de resarcirse del percance que les impidió tocar en la primera edición del festival, cuando su batería sufrió un accidente que impidió que pudieran demostrar su buen manejo de los sonidos de los 90’s. Volvíamos a otra banda que no era demasiado conocida por muchos de los presentes, y el margen para la sorpresa era alto. Contundentes, en su fusión de sonidos en línea SONIC YOUTH con los momentos mas arenosos del desert-rock, los de Dortmund, sorprendían a la concurrencia con su apuesta de sonidos alternativos y con su actitud punk. DAILY THOMPSON son la fiesta, y allí estamos para eso, así que, todo perfecto. Todo un derroche de energía y vitalidad.
THE DRY MOUTHS se habían caído del cartel a última hora y su lugar fue cubierto por los locales PALMERAS NEGRAS. Con el bajista de THE DRY MOUTHS a la batería, tres jovencísimos músicos no tenían complejos en cambiar el chip al personal, algo, que no todos encajaron. Suaves y almidonadas melodías shoegaze se impregnaban de una particular psicodelia que bajaba las revoluciones de la jornada. Era evidente que eran una banda novel y sonido no encajaba con el esperado por el público, por lo que el recinto se veía privado de parte del público.
Con ese condicionante, y con la noche ya avanzada, mis queridos KRAZARK tenían una difícil papeleta por delante. No es fácil cerrar una jornada, y mas con el recinto a medio gas, pero los stoners madrileños, sin ejecutar su mejor actuación, dejaron un magnífico sabor de boca entre los todavía aguantaban. Riffs crujientes, y golpes de Stoner con todos sureños servían para poner al público a tope. Combinando sus chamánicos momentos con las embestidas de rabia de su cantante Esteban, KRAZARK se doctoraban ante un público algo sorprendido por la contundencia de sus riffs y su sonido borroso. Una magnifica forma de concluir la noche.
La jornada había llegado a su fin en cuanto a conciertos, porque la fiesta continuaba en el desierto de Tabernas.
SÁBADO
Tras una mañana de relax en nuestro alojamiento asimilando todo la vivido en la jornada del viernes, y dando buena cuenta de una suculenta comida, llegábamos de nuevo a Fort Bravo para afrontar una nueva jornada de sonidos desérticos. Al llegar al recinto nos encontramos con la noticia del retraso de UNIDA, que eran los encargados de actuar en primer lugar. La banda se encontraba todavía en la carretera y su lugar fue cubierto por los portugueses MISS LAVA, que tenían prevista su actuación mas tarde. Los portugueses ejecutaban un show en el que el desert-rock era el protagonista. Si bien en disco tienen momentos más psicodélicos, en su actuación optaron por la rudeza. Stoner rock sin aditivos, fuzz a toneladas y unas buenas melodías eran sus argumentos para conquistar a un público predispuesto a divertirse. La banda sonaba sólida, ejecutando sus canciones con una ilusión que reflejaba que estaban encantados de poder tocar en un espacio como Fort Bravo. Viviendo la experiencia al máximo transmitían sus buenas vibraciones a un público que calentaba motores con su actuación.
A la espera de la llegada de UNIDA, la siguiente banda en saltar al escenario eran los holandeses TROY TORINO. Uno tipos que se llevan en esto desde hace unos años y que se subían a tocar llenos de una energía que rápidamente contagiaban al público. Hard rock crudo, sin aditivos, de cuatro tipos mimetizados con el entorno con sus sombreros y aspecto de cowboys. Con ellos continuaba la fiesta. Sin grandes alardes la banda ofrecía un buen concierto de rock and roll para la diversión con un momento álgido. Su cantante salta desde el escenario para meterse entre el público al ritmo de una particular versión de ‘You’re The One That I Want’ de la banda sonora de la película Grease. Un momento en el que todos tarareábamos ese mítico estribillo de finales de los 70s. Sin duda momentos así, son necesarios en un festival, ya que si, está bien ver a músicos tocar canciones con calidad, pero también está bien soltarse la melena y divertirse, y TROY TORINO, lo consiguieron.
Ahora si, era el momento de la banda mas esperada de la jornada, UNIDA habían llegado y era su momento. Personalmente no soy un seguidor de la banda, y como yo, todos esperábamos que nos podría ofrecer su cantante ante la ausencia del venerado JOHN GARCÍA. Al verles preparar sus instrumentos y el escenario me encontraba con unos tipos que bien podían haber salido de Easy Rider,. Cual Ángeles del Infierno, estos tipos rudos iban dejarme sumamente sorprendido. La primera incógnita era saber cómo se las manejaría su cantante Mark Sunshine , algo que se resolvió rápidamente. Con numerosos papeles con las letras de las canciones Mark ejercía de perfecto maestro de ceremonias del vendaval que UNIDA desató en el desierto almeriense. En su actuación predominó el Hard rock de siempre impregnado de arenosos sonidos. Constantemente interactuando entre ellos y con el público, UNIDA ofreció una magnífica actuación que disipó cualquier duda de lo que podría dar de sí la banda sin John Garcia. Muchas veces he dicho que a la escena le faltan buenos cantantes, y cuando una banda tiene uno bueno, su calidad sube muchos enteros. Imagina a David Coverdale, Robert Plant o Paul Rodgers junto a unos melenudos barbudos enfundados en sus vaqueros arrasándolo todo. Impagable.
La luz del día se disipaba antes del turno de ROSY FINCH. El trio alicantino salía escenario con el hándicap de una cantante que no se encontraba en perfectas condiciones de salud, algo que supo solventar durante su actuación con suma profesionalidad. Si su actuación no brilló como lo habían hecho en la pasada edición de Sonicblast, ROSY FINCH consiguieron sorprender especialmente al público foráneo que se encontraba en el festival. Sus sonidos alternativos se emborronaban con riffs difusos y la rabia suficiente como para solventar el brete que tenían por delante.
Durante las jornadas previas ya había advertido a la gente de la calidad que el trio holandés BISMUT atesora. En menos de un año les había tenido la oportunidad de verlos 4 veces en directo, dos de ellas este mismo verano, y BISMUT es una banda que, sin hacer mucho ruido, ha ido creciendo y creciendo cada día que pasa. Su particular apuesta por los sonidos post-metal teñidos de una psicodelia atmosférica, son un argumento al que nadie puede resistirse. Con esos mimbres sus largas canciones en forma de jam calaban hondo en todos los presentes dejando al personal estupefacto por su capacidad para ejecutar sus canciones. Son muchos los que hablan de ellos como la gran sorpresa del todo el fin de semana, algo que para mí no es nuevo, pero que ciertamente me congratula. Sus atronadores tambores, su hipnótica línea de bajo y los devaneos de una guitarra que se multiplica en cada nota, son un avala suficiente para todo el mundo hable bien de ellos. Siempre es gratificante ir a un festival y que una banda que no conoces de nada te vuele la cabeza, ese lugar, fue sin duda para BISMUT. Una gran banda que dejó boquiabiertos a los presentes en el Tabernas Desert-Rock Fest.
Después del trance de los holandeses, BALATE cerraba la jornada y para mi el festival, ya que el domingo teníamos que regresar a Madrid sin poder asistir a la última jornada del festival. Una lástima ya que según me han comentado los que estuvieron, la jornada también fue sumamente gratificante. Era tarde y la joven banda almeriense, terminaba el día con su Stoner teñido de tonos blues por momentos y con golpes de sludge. Son una banda joven, y todavía les queda camino por recorrer, pero si comparamos lo visto con su actuación de la primera edición del festival, donde también participaron se noto una evolución. Lo cierto es que el cansancio, las cervezas y el polvo del desierto ya hacían mella en mí y no presté toda la atención que merecía su actuación.
Así terminaba para mi un fin de semana en el que pude encontrarme con numerosos amigos llegados de toda la geografía europea en un ambiente de cordialidad y camaradería como pocas veces sucede. Algo que todos deberíamos valorar, porque no son necesarios grandes escenarios, grandes juegos de luces para que todo sea genial. El festival contó con buenas bandas, con un buen sonido, y con una organización lo suficiente buena como para dejar en nuestras retinas grandes momentos y grandes emociones. Solo queda esperar que el festival siga existiendo durante muchos años, ya que la delicada situación de los Estudios de Fort Bravo, con la escasa afluencia de visitantes y su poca rentabilidad, son una incógnita para futuras ediciones. Confiemos en que dentro de un año pueda estar contados lo sucedido en la 3º Edición del Tabernas Desert-Rock Fest.
Llegó la hora de hacer balance del año con los mejores álbumes publicados en la escena internacional, algo, que sin duda, no es una tarea fácil, y a buen seguro, cada uno de nosotros tendremos nuestros favoritos. DenpaFuzz nació con la vocación de ser el hogar de los sonidos psicodélicos, y con esa premisa, dar visibilidad a este tipo de bandas, en nuestro TOP 50 encontraréis muchos de estos álbumes. Una tarea complicada, pero entre nuestros elegidos podrás encontrar muchos de estos trabajos que indicen en la vibraciones lisérgicas, pero no solo ello, ya que también en nuestra lista, tienen un hueco trabajos de stoner, doom, retro-rock, desert-rock, shoegaze, blues, post-metal, proto-metal, post, rock progresivo, rock espacial…. A continuación puedes encontrar un enlace para escuchar cada uno de ellos, así como un enlace para leer las reseñas completas que a la largo del año hemos ido publicando de los mismos.
Aprovechamos la ocasión para desearos FELIZ NAVIDAD a todos y para daros las GRACIAS por el cariño que recibimos diariamente de todos vosotros.
50.-INDICA BLUES.- ‘WE ARE DOOMED’ (UK) heavy-psych, doom, Stoner, fuzz,70’s
Los británicos INDICA BLUES se precipitan al abismo con su sonido expansivo tras haber llenado sus bongs de buena hierba en ‘WE ARE DOOMED’. Evidentemente estamos ante una banda que ama el doom, y eso se refleja en el difuso y pesado sonido que imprimen a sus riffs pero, sobre todo, ‘WE ARE DOOMED’ es un álbum para inhalar fuerte y dejarte narcotizar por sus psicodélicos sonidos (Reseña completa aquí)
Ocho canciones que gravitar en un espacio sideral en el que los riffs arenosos se impregnan de psicotrópicos entre tambores atronadores y ritmos oscilantes. Muchas son las bandas que ejecutan los legados del Stoner prescindiendo de voces, pero no todas son capaces de transmitir como lo hacen los belgas. Un groovy pesado y polvoriento va creando una atmósfera difusa con un fuerte carácter seductor con el que consiguen enchanchar con el oyente. Incorporando algunos elementos post-metal, su psicodelia pesada adquiere tonos siderales en un viaje sin final a los confines del universo (reseña completa aquí)
48.-STONE FROM THE SKY.- ‘SONGS FROM THE DEEPWATER‘ (Francia) heavy-psych, instrumental, post-metal, post-rock, psychedelic-rock, stoner
Sin perder la frescura que sus inicios, en éste, su tercer álbum, siguen transformándose y reinventándose no renunciando su identidad. Música ensoñadora, sí, pero más pesadez y oscuridad de la que nos tienen acostumbrados. Coqueteando más con un entorno post-metal, incluso post-hardcore, sus canciones instrumentales mantienen las dosis de psicodelia habituales. Sus devaneos post-rock, siempre hacen acto de presencia en cada canción aportando el tono elegante a las mismas, mientras el trabajo de la guitarra brilla con luz propia. (reseña completa aquí)
Incidiendo en una fórmula que los lleva funcionando desde que en 2014 publicaran su álbum debut. El título de su nuevo trabajo es toda una declaración de intenciones. ‘Como si no hubiera un mañana’ nos muestra a WEDGE dándolo todo en un álbum que supone la culminación de un proyecto que ya está asentado firmemente dentro de la escena retro contemporánea. Temas frescos llenos de vitalidad y ritmo en los que la banda crea los temas más pesados hasta el momento Como ellos mismos dicen: ¿Retro-rock?, mejor no pensar en etiquetas y disfrutar. (reseña completa aquí)
Con un sonido más maduro, espacioso y equilibrado, que hipnotiza al oyente y emprende un viaje a oscuros paisajes sonoros. Las ocho canciones de ‘OCTOTANKER’ nos muestran a una banda mucho más madura y solvente. Creando auténticos trances chamánicos los de Wroclaw, hacen gravitar su sonido entre oscuras y frías atmósferas en las que una voz evocadora del legado del Rey Lagarto, lanza sus plegarias haciendo que el oyente se vea inmerso en un entorno narcótico (reseña completa aquí)
Temas que caminan como un paquidermo por yermos territorios desérticos entre brumas de fuzz narcótico. Una lucha encarnizada entre la psicodelia pesada y el Stoner doom de manual, adornada con ecos del proto-metal de los 70’s. Crudos, pesados como el plomo, pero a la vez lo suficientemente psicodélicos como para atraer a sus fauces, tanto a los amantes del doom como a los del Stoner ortodoxo, e incluso a los que gustan de la psicodelia más pesada (reseña completa aquí)
44.-1968.-‘SALVATIOPN, IF YOU NEED… (UK) hard-rock, heavy-blues, heavy-psych, proto-metal, psychedelic-rock, stoner
Un BOMBAZO de blues psicodélico pesado, viscoso, humeante y salvaje. Sus crudos y primitivos sonidos evocan la intensidad de bandas como con Captain Beyond, Budgie, Toad, Bolder Down, Hendrix, Sabbath o Josefus, por citar solo algunas, porque la lista podría ser interminable. Aquellas bandas rudimentarias que hacían que los amplificadores echaran humo y que sonaban con toda su crudeza, ofreciendo un sonido primitivo, brutal, pero completamente impactante y maravilloso. (reseña completa aquí)
43.-SNAKE MOUNTAIN REVIVAL.- ‘EVERYTHING IN SIGHT’ (US) rock, Stoner, psych, garage, surf,
‘EVERYTHING IN SIGHT’ nos ofrece una gratificante experiencia auditiva a través de temas intensos e inspiradores, que confluyen en un cuadrado con unas aristas formadas por All Then Witches, The Doors, Dead Meadow y por momentos, los mismísimos U2. Entre guitarras surf que se moldean hasta convertirse en un arma ácida, voces inquietantes, dinámicas propulsoras, atmósferas oscuras y vertiginosas, sus canciones, impregnadas en sustancias psicotrópicas, crean unas atmósferas vintage más propias de finales de los 60’s (reseña completa aquí)
‘ULTRA’ presenta una estética que se acerca al encanto psicotrópico y la energía del rock clásico. Con un sonido cálido y sensual que entrelaza el flujo lisérgico, el impulso difuso de la psicodelia moderna, un riffage de blues vertiginoso y una voz empapada de reverberación magnética, nos seducen en cada canción. Este debut es un álbum sin relleno, en la línea de los primeros All Them Witches. , Black Angels o Dead Meadow , pero con el legado de los 70’s muy presente. (reseña completa aquí)
Toda una bacanal de riffs difusos y sonidos penetrantes de guitarra, grandes ritmos con un groovy contagioso unido a voces conmovedoras y características, permiten que WOODEN FIELDS te lleve en un viaje entre las esferas vintage de los 70 y los himnos del rock moderno, pesados, bluseros, pero pegadizos. Estamos ante tres veteranos de la escena hard-rock sueca por lo que este fascinante nuevo proyecto, a buen seguro se convertirá en uno de los referentes de los amantes de retro rock contemporáneo. (reseña completa aquí)
39.- CARCAÑO.- ‘BY THE ORDER OF THE GREEN GODDESS’ (Italia) heavy-psych, Stoner, fuzz, 60’s, 70’s, psychedelic-rock, Stoner-doom
Evolucionando en su sonido a un espacio chamánico en la que los sonidos líquidos de los 60’s y 70’s se enturbian bajo riffs heavy-psych en atmósferas humeantes y narcóticas. Sus lentos riffs, junto a sus hechizantes voces, crean un entorno aletargante, magnético y lleno de fuerza. Aquí la banda se expresa con solvencia en una apuesta sonora que se inclina hacia momentos Stoner-doom, pero que incide en la psicodelia pesada más alucinógena. (Reseña completa aquí)
38.- OUR MAN IN THE BRONZE AGE.- ‘HEXED ENDEAVOURS’ (UK) alternative, metal-progressive, post-rock, post-metal, progressive-rock, rock, stoner
Su sonido devastadoramente efectivo, cuenta con múltiples tentáculos para atrapar al oyente. Sobre una base armónica inminentemente progresiva, los ecos post-rock, Stoner, post-metal y arropan dulces voces melodías. Desde un piano nostálgico hasta olas apocalípticas de riff-rock sin complejos, el quinteto británico nos ofrece una experiencia enormemente inmersiva con más de una hora de canciones monumentales. Teniendo en cuenta que cuatro de sus miembros aportan sus voces, podemos intuir los tintes monumentales que pueden adquirir sus melodías. (reseña completa aquí)
Con la madurez de una banda consolidada, CANYYN compone un álbum que no parece ser el debut de una banda, ya que la calidad y maestría en la composición de los temas, y una correcta ejecución, hace pensar que estemos ante un álbum de una banda veterena. Conjuntados, sus tres miembros, desgranan canciones de heavy-blues crudo y primitivo, a las que enriquecen con torrentes de riffs Stoner-doom. Su inequívoco aroma a 70’s, no impide que la banda abofetee al oyente con el descaro y la fuerza de sus riffs. (reseña completa aquí)
Los noruegos siguen firmes en apostar por sonidos retro herederos del proto-metal de los 70’s de bandas como SIR LORD BALTIMORE, PENTAGRAM y los inevitables SABBATH. Esto es algo que, sin duda, hacen con maestría, pero también tiene la habilidad y destreza para ofrecernos bellos pasajes de hard-progresivo con una cadencia WISHBONE ASH, con su dupla de guitarras. En ‘III’ también encontramos canciones que nos deleitan con sonidos folk más propios de otros tiempos, unas vibraciones que evocan prados y bosques y que beben del progg escandinavo. (reseña completa aquí)
Todn una encrucijada sonora en la que el post-rock se une con los dictados psicodélicos y stoner de bandas como My Sleeping Karma o incluso Causa Sui. Desarrollándose en un entorno más oscuro que sus álbumes precedentes, la banda de Frankfurt logra aglutinar distintas vibraciones en sus canciones con un resultado brillante. Dotando a alguno de sus temas de un carácter espacial, las guitarras crean monumentales pasajes sonoros que envuelven al oyente. Incorporando ritmos de vocación kraut, así como desarrollos progresivos, crean un tapiz sonoro de gran belleza en el que su maestría interpretativa y compositiva quedan patentes. (reseña completa aquí)
Evocando con el nombre del álbum a la montaña más grande del Sistema Solar, sus surcos, rezuman una monumentalidad con la que consiguen su álbum más pesado y progresivo hasta la fecha. Sus pesados y difusos riffs, colorean un espectro sonoro que golpea con la contundencia stoner, pero que también sabe explorar territorios psico-progresivos con gran acierto. Cuatro largos temas con desarrollos monumentales que saben coquetear con el metal, la psicodelia e incluso el heavy-rock (reseña completa aquí)
33.- ELDOVAR.- ‘A STORY OF DARKNESS & LIGHT’ (Alemania) progresive, progresive-rock, rock, 70’s
¿Un álbum creado por los miembros de dos de los estandartes de la escena pesada undergroung? Nada puede salir mal. Eso es ELDOVAR, el resultado de la unión de KADAVAR y ELDER. Un proyecto que surge en Berlín durante el periodo del confinamiento y la imposibilidad de tocar en directo para unos músicos que disfrutan tocando ante el público. Reflejando esos oscuros momentos ELDOVAR se dejan llevar por sus instintos para crean un álbum diferente, pero en el que podemos encontrar elementos de ambas bandas. Como ya hemos comprobado en sus más recientes trabajos, la evolución del sonido de ambas formaciones se decanta por una senda progresiva, y ese parece ser el leit-motiv musical aquí. (reseña completa aquí)
Entre cósmicas atmósferas mas propias de Hawkwind y dulces melodías psicodélicas a semejanza de los primeros Pink Floyd, los ocho fascinantes temas incluidos en el álbum, nos trasladan a una dimensión sideral en la que los efluvios lisérgicos nos introducen en un túnel del tiempo. Una conjunción espacial que se sustenta en un motorik rítmico más propio de los pioneros del kraut. Teniendo en cuenta que la nave espacial de COMET CONTROL está propulsada por fuzz de alto octanaje, el resultado es completamente cautivador. (reseña completa aquí)
THE SPACELORDS son maestros en crear atmósferas magnéticas en las que arropar al oyente produciendo gratificantes sensaciones. En su nuevo álbum ‘UNKNOWN SPECIES’ mantienen el nivel de calidad que llevan labrándose a lo largo de los años, con tres largas jams llenas de magia. Estos auténticos señores del espacio siguen teniendo claro su rumbo, y conducen su nave hacia algún lugar indeterminado del cosmos, a través de su cautivadora psicodelia sideral. Desplegado tanto su belleza compositiva como su pesadez, cada una de las tres canciones tiene su espacio para desarrollarse, pero las tres, poseen ese momento justo que catapulta al oyente a la órbita, con precisión y velocidad punta. (reseña completa aquí)
30.-SLEEP MOSCOW.- ‘OF THE SUN’ (Suecia) psychedelic, alternative, progressive, clasical, rock
Una oda al romanticismo en la que los talentos de Petter Kindström, Eric Nilsson y Arvid Hällagård se unen para crear un álbum sobresaliente. Un álbum conceptual con conmovedoras canciones con un arco de la historia que se extiende desde el principio, hasta más allá. A ‘OFF THE SUN’ le invade la melancolía, la tristeza romántica adornada con elementos clásicos y la profunda y maravillosa voz del cantante de Greenleaf, Arvid Hällagård.Un álbum casi depresivo que transmite al oyente todo su mensaje a través de atmosféricos temas en los que la psicodelia y especialmente los elementos clásicos, aportados por los elegantes acordes de un piano ensoñador (reseña completa aquí)
29.- VESPERO.- ‘SONGO’ (Rusia) experimental, progressive, psychedelic, psyc hedelic, rock, space
Sin perder su esencia espacial, VESPERO, con más diez álbumes publicados y casi dos décadas de vida, continúan evolucionando en su sonido para crear un nuevo álbum mágico. En SONGO’ su nuevo álbum, no encontrarás riffs pesados, pero sin embargo, la mística de cada canción, consigue que el oyente se relaje, sintiéndose partícipe de esos mundos de color que cada acorde nos ofrece. Todo un viaje onírico al mundo de los sueños (no en vano ‘SONGO’ significa sueño en esperanto) en el que, sin complejos, ejecutan su música, ofreciendo al oyente variadas melodías entre la psicodelia con vocación espacial, el folk y un notable espíritu progresivo (reseña completa aquí)
28.- ZEN TRIP.- ‘MUSIC FROM ANOTHER WORLD I & II ‘ (Alemania) heavy-psych, psychedelic-rock
ZEN TRIP nos invitan a un viaje místico en el que la psicodelia pesada se desarrolla en cinco jams en las que la espiritualidad y los efluvios lisérgicos crean una atmósfera ideal para la meditación. Conteniendo pasajes ácidos, todo se desarrolla en un trance sensorial para disfrutar a la luz de las velas acompañados del humo de una pipa mágica. Sus chamánicos pasajes incrustan desde la improvisación elementos de la psicodelia de los 70’s. Con algunos momentos, mostrándose más pesados y con algún leve coqueteo doomy, su psicodelia nos hace traspasar esa barrera sensorial en la que la mente flota liviana en un auténtico trance espiritual. (reseña completa aquí)
Un fascinante trabajo que juega con elementos espaciales, ritmos kraut y aromas orientales en línea KIKAGAKU MOYO en unas canciones suaves impregnadas en bellas fragancias sonoras que no se olvidan de la tradición griega. Unos temas que son todo un bálsamo para el oyente y que ayuntan las malas vibraciones. Con tonos vintage, aportados por sus cálidos teclados, voces que evocan la psicodelia pop de los 60’s y guitarras ácidas llenas de magnetismo, ‘SOUTHERN LIGHTS’ muestra a la banda en plena madurez creativa, lo que le convierte en uno de esos álbumes que cualquier amante de la psicodelia no debería pasar por alto. (reseña completa aquí)
Un canto sereno y pausado, elegante y completamente magnético. Ofreciendo al oyente diferentes viajes sonoros con elementos de la psicodelia moderna de los 90’s, pero también del Stoner, de las melodías shoegaze, e incluso con calientes momentos reggae envueltos en una esfera de space-dub. Ciertamente sofisticado, hipnótico, sus canciones llevan al oyente a gratificantes estados sensoriales impulsados por una nave espacial cargada de psicotrópicos. Todo un mundo paralelo en el que dejan patente que su madurez y exquisitez a la hora de componer sus canciones, lo que no supone un obstáculo para dejar noqueado al oyente (reseña completa aquí)
Siete años después de su álbum debut, el dúo psico-progresivo escocés LUCID SINS vuelve convertido en una bestia más grande y ambiciosa para crear su segundo álbum ‘CURSED!’. Al invitar a varios músicos de su séquito a subirse al tren, LUCID SINS gana en matices, solidez y versatilidad para crear un pequeña obra maestra del rock vintage contemporáneo. Explorando los sonidos hard-progresivos nacidos en los 70’s, los escoceses crean un álbum cálido, excelso y brillante. Sus oscuros y sedosos temas caminan por una senda que ya recorrieron los alemanes KADAVAR en sus últimos álbumes, si bien aquí, los ecos Progresivos son mucho más evidentes, convirtiéndose en el leit-motiv de ‘CURSED!’ (reseña completa aquí)
Canciones que se muestran inquietantes, deprimentes por momentos, y que ponen al oyente con el alma en un puño, pero a la vez, contienen momentos liberadores, llenos de emotividad. Sofisticados pero contundentes, DAXMA crean un álbum fascinante con bellas canciones que siempre se inclinan a lo grandilocuente, con una orquestación inquietante fusionando violín y piano y unas voces etéreas. ‘UNMARKED BOXES’ es la perfecta banda sonora para esas tardes otoñales de melancolía y cielo gris; un álbum triste, atmosférico, y que irradia una sensación de nostalgia, que DAXMA consigue con acierto transmitir esa sensación al oyente (reseña completa aquí)
Cuatro largas jams entre dieciocho y veintidós minutos que nos hacen volar entre pasajes de pura psicodelia. Adornando sus largos desarrollos con exóticas fragancias, los temas tienden a inclinarse hacia entornos siderales, con bellas melodías herederas de la psicodelia de finales de los 60’s conviviendo con momentos de pesadez en los que el cuarteto descarga toda su fuerza. Un gran trabajo creativo que fluye con una naturalidad pasmosa. Siempre optando por la contención sus tonos épicos no explotan en sonido estridentes, sino que mantienen enganchado al oyente con suaves y delicadas melodías. Impregnados de psicotrópicos, sus riffs gravitan entre influencias floydianas coloreadas en ocasiones con elementos jazz, y en otras, con pinceladas progresivas. Qué duda cabe que el legado de Pink Floyd está presente, también lo está la experimentación en línea Motorpsycho. (reseña completa aquí)
Un álbum que suena más pesado y rugoso a pesar de los muchos pasajes de psicodelia ensoñadora que esta nueva entrega contiene. Si algunas bandas hacen evolucionar su sonido desde la pesadez hacia otros momentos más elaborados y suaves, los noruegos parecen ir a contracorriente presentando su álbum más diabólico y contundente. No, no es que renuncien a su esencia, sino que construyen su relato dotándolo de mucha más fuerza y pesadez. KANAAN no son una banda que siga demasiados estereotipos, y sus incursiones en el free-jazz alcanzan una cota de autenticidad solo al alcance de unos pocos. (reseña completa aqui)
Un viaje a un desolado desierto cósmico en el que ejecutan el stoner-doom más contundente de su carrera. Haciendo que sus canciones den mil giros, consiguen atrapar al oyente con una apuesta sonora llena de atractivos. El glorioso universo sónico de la banda se compone de ritmos con graves pesados, guitarras distorsionadas y letras alucinantes. Los fuzzers noruegos dan rienda suelta a su disco más pesado y complejo hasta la fecha. Partiendo del legado Sabbath, construyen sus canciones haciéndolas transitar por hipnóticos espacios psico-progresivos; lo que no impide que sigan descargando sus monolíticos e intoxicantes riffs (reseña completa aquí)
Un ardiente álbum que contien un tornado de 9 pistas de rock’n’roll de alto octanaje, empapado en boogie texano, ritmos retro de puro heavy-rock y ganchos de fuego rápido en los que el blues esta presente. Mostrando su amor reverencial por Hendrix, Black Sabbath y con un sonido a caballo entre Radio Moscow y sus paisanos ZZ TOP, ‘INTRODUCING…’ es de esos álbumes que huele a humo y a whisky de garito de carretera (reseña completa aquí)
Un LP gourmet, especial para los paladares más exquisitos que hará la delicias de los fans más sibaritas del género. Construyendo sus canciones con cuidadas melodías, nos ofrecen un plácido viaje a la psicodelia de tintes kraut, (seguramente éste sea su álbum más hipnótico), con elementos de los pioneros como CAN o NEU!, pero sobre todo, con algodonadas canciones en línea KIKAGAKU MOYO o MOON DUO. Llevándonos siempre al éxtasis, sus temas nos acarician en un placentero trance místico lleno de magia y espiritualidad reflexiva. Sus guitarras flotantes, sus aterciopeladas melodías, o sus ritmos hipnóticos, nunca pasan la línea de lo ruidoso, ofreciendo todo un gratificante bálsamo para los sentidos. (reseña completa aquí)
18.-HIPPIE DEATH CULT.- ‘CIRCLE OF DAYS’ (US) hard-progressive, heavy-psych, heavy-rock, proto-metal, psychedelic-rock, retro, Stoner, vintage
El cuarteto sigue ofreciéndonos su particular homenaje a los sonidos proto-metal de los 70’s, pero en un tono más sosegado y ampliando su espectro sonoro a bosques psico-progresivos. Con ‘111’ habían dejado el listón muy alto, y ahora puliendo más sus canciones, no defraudan al oyente. Posiblemente haya cedido algo en su crudeza, pero sin duda, han pulido más sus canciones sin que éstas resulten apáticas. Cinco temas que suenan a rock añejo, envuelto en buenas dosis de psicodelia humeante, con melodías susurrantes que equilibran la balanza de sus momentos más ásperos de su potentes riffs. (reseña completa aquí)
17.- WEEDPEACKER.- ‘IV: THE STREAM OF FORGOTTEN THOUGHTS’ (Polonia) heavy-psych, stoner, psychedelic-rock, progressive-rock, rock
Mucho más maduros que en sus anteriores trabajos, WEEDPEACKER parecen emprender un nuevo camino en su sonido. Con complejos temas psico-progresivos, la banda se acerca a los dictados de bandas como MOTORPSYCHO sin renunciar a su esencia psicodélica. Creando temas ricos en matices y con mil giros en su desarrollo, prescinden de la pesadez para experimentar con armonías más elaboradas y sabrosas en matices. Si en el conjunto del álbum, sus canciones reflejan una mayor complejidad, cabe destacar que los solos de guitarra siempre aparecen cuando menos te lo esperas para dar brillo a canciones que se notan pulidas, cuidando los detalles, lo que hace que se conviertan en fascinantes. (reseña completa aquí)
16.- MOTORPSYCHO.- ‘KINGDOM OF OBLIVION’ (Noruega) 70’s,90’s, psychedelic-rock, progressive-rock, experimental, hard-progressive, hard-rock, rock
Recuperando material que no encajaba en su último álbum, han tratado de crear un álbum pesado en que la psicodelia y lo progresivo tiene un peso importante. Coloreando sus riffs de distintas influencias a las que ya nos tienen acostumbrados nos sacan de la rutina. Si la banda nació de guitarras crujientes, bajos rugientes y el puro caos de los tambores desquiciados, con su experiencia y maestría, consiguen construir un trabajo creativo, como solo ellos saben hacer. Melodías de ensueño junto a riffs que te rebanan el alma porque son, una banda increíble que compone álbumes increíbles. (reseña completa aquí)
15.- KING BUFFALO.- ‘THE BURDEN OF RETLESSNESS’ (US) heavy-psych, kraut, metal, psychedelic-rock, shoegaze, space, stoner
Seguramente su álbum más oscuro y pesado hasta la fecha. Si a su contrastada habilidad para crear atmósferas heavy-psych, unimos sus aterciopeladas melodías shoegaze, y una sucesión de ritmos hipnóticos de vocación kraut, junto a sus arrancadas pesadas en vena Stoner, la tormenta perfecta está servida. Logrando transmitir al oyente sus demonios internos, el trio, con un sonido cristalino hace que sus canciones por momentos se recuesten en vibraciones de metal progresivo; este es uno de los alicientes que KING BUFFALO nos ofrece en su nuevo álbum. Un sonido férreo que golpea nuestras neuronas con ritmos milimétricos nos seduce irremisiblemente. (reseña completa aquí)
Canciones empapadas de filtros y fuzz, combinando la calidez y la neblina de la psicodelia británica de los setenta, con los riffs expansivos del stoner. Consiguiendo un equilibrio perfecto entre las melodiosas voces shoegaze y con un cierto talente post-punk, con los riffs difusos, crean un álbum de psicodelia pesada de muchos kilates. Sus caleidoscópicas atmósferas más propias de los pioneros de la psicodelia, pegan con un sonido difuso, que a veces de inclina a un escenario más propio del noise (reseña completa aquí)
13.- JACK HARLOW & THE DEAD CROWS.- ‘THE MAGNETIC RIDGE’ (Australia)
blues, dark-folk, desert-rock, doom, heavy-psych, psychedelic-rock, space
La fórmula que ofrecieron en su alabados debut ‘HYMS’ en el año 2028, se ve ahora reforzada para crear uno de esos álbumes que rozan la perfección. Con un sonido que inevitablemente recuerda a ALL THEM WITCHES en su faceta más pesada, la banda sabe jugar con los elementos blues, las incursiones en territorios que se acercan a los dictados del doom, pero sobre todo, con la psicodelia pesada y los riffs desérticos, pero que también nos ofrece momentos de dark-folk. Este nuevo álbum es la banda sonora perfecta para un viaje por el desierto tras una generosa ingesta de peyote. (reseña completa aquí)
Rompiendo las cadenas que amarran a muchas bandas para no salir de su zona de confort, destrozando en mil pedazos los estereotipos de la música pesada y psicodélica. ¡MYTHIC SUNSHIP son la anarquía!, pero ¡bendita anarquía!. Destrozando la base sobre la que se construyeron los álbumes anteriores, el grupo se ha reinventado para presentar un álbum que muestra a la banda en su forma más básica y primitiva. La orgía de sonidos con los que los daneses son capaces de estimularnos es digna de todo elogio. Monumental, exuberante y turbulento, el sonido de ‘WILDFIRE’ es apto para los más aventajados alumnos de la vanguardia psicodélica y todo un reto para los que todavía no se han sentido seducidos por este tipo de apuesta tan magistral. (reseña completa aquí)
Un fascinante, exuberante y cautivador álbum en el que se conjugan las vibraciones más ácidas de los 70’s, con cascadas heavy-psych y tormentas de fuzz desértico de vocación cósmica. Teniendo presente tanto el legado de Hendrix, como el del Rey Lagarto, sus largas jams viajan por un cosmos chamánico en el que los genes de Pink Floyd se enriquecen con ornamentos orientales con un resultado impresionante. Un álbum versátil en el que los sonidos retro cobran una dimensión monumental bajo sus complejos y bien cuidados desarrollos. (reseña completa aquí)
10.- LIQUID SOUND COMPANY.- ‘PSYCHOACTIVE SONG FOR THE PSOUL’ (US) psychedelic-rock, heavy-psych, acid-rock
PYCHOACTIVE SONGS FOR THE PSOUL’ es una nueva pequeña obra maestra de la banda. 10 años han pasado desde que publicarán ‘ACID MUSIC FOR ACID PEOPLE’, su anterior LP, pero la espera ha merecido la pena.Precisamente por eso, cualquier amante de psicodelia, no debería dejar pasar la oportunidad de sumergirse en unos surcos que emanan fantásticas vibraciones lisérgicas. La banda se muestra en plenitud creativa, en un mágico viaje sensorial que te engulle con cada riff. Creando ácidos sonidos que expanden la mente del oyente, consiguen que nuestro cuerpo flote en sus etéreos y magnéticos sonidos. Todo su brillo cósmico sigue intacto, lo hace que cada canción sea un regalo para el oyente. (reseña completa aquí)
¡¡¡Qué barbaridad!!! Todo un monumento a la psicodelia pesada del siglo XXI. El trio portugués MADMESS, con su primer LP ‘REBIRTH, retoma el camino donde lo dejaron en su prometedor EP debut. La senda no es otra que la de los mejores sonidos heavy-psych del momento. Llevando al oyente un estado catártico en el que la mente se libera de cualquier presión, ‘REBIRTH’ es un fascinante viaje sensorial a una nueva dimensión. Largas canciones impredecibles, que rondan los diez minutos en su mayoría, y que nos invitar a transitar por el corazón de la psicodelia pesada del siglo XXI. (reseña completa aquí)
8.- SATURNIA.- ‘STRANDED IN THE GREEN’ (Portugal) devotional, kraut, progressive, psychedelic, psychedelic-rock, space
Un álbum mágico con pasajes espaciales, psicodelia con exóticos tonos orientales, ritmos tribales, guitarras ácidas y una voz llena de magnetismo, son parte de esta joya de la psicodelia del siglo XXI. Las reminiscencias de los primeros Pink Floyd, son evidentes en la mayoría de sus canciones, pero también el legado de Hawkwind está muy presente, adoptando una forma mística. Incluso con algún guiño Colour Haze, ‘STRANDED IN THE GREEN’ es una gema para los amantes de la psicodelia vintage con sus hechizantes y alucinógenas atmósferas cósmicas, que crean un mantra sonoro para el oyente. (reseña completa aquí)
Toda una locura explosiva, en un álbum adictivo que no te dejará indiferente. Repleto de sonidos diabólicos de gran hipnotismo, SPECK nos invita a una bacanal de psicodelia hipnótica y cautivadora. Pero me siento en la obligación de hacer una ADVERTENCIA: ‘Una escucha prolongada puede afectar a tu capacidad neuronal’. Desde Denpafuzz no nos hacemos responsables de los trastornos neurológicos que puede causar en tu cerebro, o tal vez si….. (??) jajaja. Ritmos frenéticos, ambientación espacial, y toneladas de psicotrópicos en cada riff. En algún lugar entre EARTHLESS y HAWKWIND, SPEAK encuentra su sitio para hacer que nuestras cabezas vuelen con su sonido infernal. (reseña completa aquí)
¿Quieres hacer un placentero viaje a los confines de la psicodelia cósmica y dejar que tu mente vuele? Si la respuesta es SI, estás en el lugar correcto. Un nuevo viaje sensorial a través de lejanas galaxias con un paisaje sonoro exquisito, nebuloso y completamente magnético. Sonidos expansivos con preciosos momentos de psicodelia balsámica, atormentados descensos a territorios mas hostiles en los que el Stoner y en algún momento casi el doom hacen acto de presencia. Pero, sobre todo, ‘SONNTAG’ es un trance sonoro en el que la mejor psicodelia del siglo XXI se muestra ante nosotros a través de mas de 40 minutos mágicos y cautivadores. (reseña completa aquí)
‘WOODLAND RITES’, es una reinvención más colorida del sonido de la banda.‘Este nuevo álbum de GREEN LUNG viene cargado de ganchos que seducen al oyente con un arco iris de sonidos vintage. Temas enérgicos con aroma retro sobre una base hard-progresivo, heavy-rock y acertadas melodías vocales. ‘BLACK HARVEST’ es un álbum dinámico, retro y lleno de alicientes que rápidamente te atrapan en un viaje al final de los 70’s y a la época dorada del heavy-rock. (reseña completa aquí)
Un fantástico trabajo en el que las canciones evolucionan en sus formas y en sus influencias sonoras, ofreciendo al oyente diferentes alicientes y estados de ánimo. Las ondulaciones que encontramos en la estructura de cada canción, es una de las señas de identidad de ‘SASTRUGI’. Toda una aventura completamente estimulante para el oyente, ya que cada giro en la trama nos sitúa en un escenario distinto. ‘SASTRUGI’ es el álbum más suave de SNOWY DUNES hasta ahora, pero esto no significa que no tenga ganchos capaces de hacerte volar. Fascinante, hechizante y emotivo, el álbum ofrece momentos desgarradores en los que la voz se quiebra, exhumando atormentados pasajes que parecen beber del legado de The Doors en una conjunción astral con Zeppelin en un viaje de ácido que nos traslada a gratificantes estados sensoriales. (reseña completa aquí)
3.- ROSTRO DEL SOL.- ‘ROSTRO DEL SOL’ (Mexico) heavy-psych, psychedelic-rock, vintage, hard-rock, jazz-rock, progressive,
¿OBRA MAESTRA?. ROSTRO DEL SOL ha creado uno de los álbumes más sorprendes e interesantes de los últimos tiempos. De todos es sabido que la cantera mexicana era un territorio fértil del que siempre han salido buenas bandas, pero lo de estos chicos es impresionante. Buenas melodías y una perfecta ejecución de unos temas ricos en matices y texturas. Un gran aval que hace que todo fluya con una naturalidad sombrosa, sin complejos. Cinco hijos de Moctezuma que, con su debut, son merecedores de conquistar el mundo. Media hora mágica en la que el rock progresivo, la psicodelia más ácida, el jazz-rock y los ritmos funk, se visten de tonos vintage al más puro estilo de los 70’s. Imagina una fiesta por todo lo alto con Hendrix y Alvin Lee como anfitriones y con Colloseum, Traffic, Deep Purple, Earthless, Santana, Zappa o Siena Root como invitados. (reseña completa aquí)
MAHA SOHONA cuenta con un cantante que no solo canta, sino que nos susurra cada estrofa haciendo que caigamos rendidos a su poder de seducción. Cautivadores en todas sus facetas, los suecos saben preparar con calma la atmósfera en la que se desarrollan sus canciones. Siempre con un groovy que nos atrapa, sus temas toman los elementos del rock del desierto para escribir su particular historia psicodélica. Su magnetismo en línea Colour Haze se equilibra a la perfección con unas gotas de blues entre sus cristalinos y brillantes riffs; Unas buenas dosis de fuzz narcótico soportado por una poderosa base rítmica, completan sus atrayentes y largas canciones. Sus temas se estructuran con largos pasajes instrumentales ofreciendo el lado más sensual del trio, pero también tienen crestas en las que los ecos del desierto aparecen manteniendo el legado de bandas como Kyuss o sus paisanos Lowrider, en un alto nivel. Todo un viaje sensorial del que no querrás salir nunca. (reseña completa aquí)
KING BUFFALO se ha ganado su reputación haciendo reconocible un sonido completamente personal, pero también nos está demostrando en cada nuevo álbum, que la evolución de ese sonido no tiene fin. Aquí, de nuevo, nos lo vuelven a demostrar con un álbum mágico y rebosante de gratificantes canciones con elementos innovadores. Cuatro largos temas de diez minutos cada uno, que tienen identidad propia y que nos muestran el crisol de vibraciones en las que desenvuelven con soltura el trio de Rochester. Ritmos implacables que siempre consiguen el golpe justo en el momento justo, guitarras capaces de llevarte al cielo o sumirte en las profundidades más abyectas, y un bajo excelso, hipnótico y lleno de magnetismo. Esos ingredientes junto a la hechizante y cautivadora voz de Sean, hacen de KING BUFFALO una maquinaria perfecta de la psicodelia moderna. KING BUFFALO son más psicodélicos, más shoegaze, más kraut, más espaciales, y más pesados que nunca. (reseña completa aquí)
El pasado 15 de enero se publicaba vía Heavy Psych Sounds ‘LIKE NO TOMORROW’, el tercer álbum de los berlineses WEDGE. Para conocer todos los detalles de este nuevo álbum, hablamos con KIRYK DREWINSKY, su líder, guitarra y cantante. KIRYK nos cuenta todos los detalles tema a tema.
(Read the interview in english below)
(On January 15th, ‘LIKE NO TOMORROW‘, the third album by Berliners WEDGE, was released via Heavy Psych Sounds. To find out all the details of this new album, we spoke with KIRYK DREWINSKY, its leader, guitar and singer. KIRYK tells us all the details track by track).
ENTREVISTA EN ESPAÑOL:
DenpaFuzz: Desde que WEDGE lanzó su primer álbum en 2014, hasta este tercer álbum, han pasado casi 7 años hasta este nuevo álbum lanzado el pasado 15 de enero. ¿Sois una banda que se lo toma con calma?
Kiryk: No necesariamente. El lanzamiento se planeó originalmente para principios de 2020, pero a veces el destino (en este caso un pequeño virus) te juega una mala pasada. En general, la brecha bastante larga entre nuestro primer y último álbum también se explica por el hecho de que lanzamos nuestro debut bastante rápido. Ya lo habíamos grabado por completo antes de tocar un solo concierto o encontrar el nombre de una banda. Heavy Psych Sounds nos había dado la oportunidad de lanzarlo de inmediato, así que lo tomamos, calientes como estábamos (ni siquiera tuve tiempo para diseñar una portada «real», así que hice la portada de la foto simple, muy atípica para mi). Después del lanzamiento del primer álbum, tuvimos que ponernos al día con lo que las bandas hacen realmente antes del lanzamiento de un debut: ensayar un set completo en vivo y hacernos un nombre. Entonces, normalmente habríamos lanzado el primer álbum un año después y el nuevo, como dije, ya en 2020. Si lo miras de esa manera, la brecha entre el primer álbum y el último se reduce al menos 2 años… bueno, en teoría. Pero créeme, no podríamos tenerlo más rápido. Somos un ejército de 3 hombres y también bastante solitarios. Todo lo que hacemos, lo hacemos sin mucha ayuda del exterior. Así que a veces las cosas tardan un poco más. Solo para recaudar el dinero para la producción de un álbum adecuado toma bastante tiempo cuando solo somos tres.
‘Una banda siempre está en busca de su obra maestra‘
DenpaFuzz: Manteniendo vuestra esencia musical, da la sensación de que ‘LIKE NO TOMORROW’ es un álbum diferente, más pesado y aún más versátil. ¿Cómo definirías el contenido de este nuevo álbum?
Kiryk: Una de las palabras descriptivas que escucho a menudo en relación con el nuevo álbum es la palabra «maduro». Creo que hay algo en eso. Realmente hemos tocado mucho desde que empezamos y ahora sabemos bastante bien lo que estamos haciendo (o al menos mucho mejor que al principio). Creo que las canciones están mucho más pensadas y desarrolladas. Simplemente aprendes con cada producción. A menudo, los fans de una banda quieren que sus nuevos álbumes suenen exactamente como el primero, porque generalmente es el que hace que los fans se conviertan en fans. Puedo entender esto muy bien, pero también encuentro emocionante escuchar cuando una banda atraviesa un desarrollo. Por ejemplo, si bandas como Free nunca se hubieran separado del blues de su primer álbum, «Fire And Water» no se habría hecho. Lo mismo ocurre con muchas otras bandas y obras maestras de la historia del rock. Una banda siempre está en busca de su obra maestra. Así, cada disco es una etapa en el camino hacia allí, por así decirlo, y en este viaje hacia allí, el sonido debe cambiar (al menos parcialmente), o mejor aún, mejorar.
Dunajam
DenpaFuzz: También parece que los ecos del garage y el sonido vintage de los 60 tienen un poco menos de protagonismo en detrimento del rock más crudo. ¿Que tienes que decir sobre esto?
Kiryk: En general, nuestro estilo tiene sus raíces en el sonido de la época dorada del rock (aproximadamente entre 1965 y 1975). Esto es solo unos diez años, pero musical y estilísticamente hubo una explosión de diversidad musical. En ese momento, la división en géneros estrictamente definidos no era tan pronunciada como lo es hoy. Por supuesto, había categorías, pero la demarcación era más sobre la generación que sobre la orientación musical de las bandas. Por ejemplo, si observa grabaciones de festivales famosos del pasado o programas de televisión como Beat Club, etc., verá muchas bandas diferentes actuando frente a una audiencia joven y homogénea. Hoy en día es más bien al revés: la escena de la música rock está más mezclada generacionalmente, mientras que la orientación de las bandas es más estrecha. Ergo: festival de metal o festival de stoner contra festival de Woodstock. Esto también explica nuestro enfoque de la música. Nos vemos más en la tradición de las bandas del pasado y no tomamos los estilos musicales tan estrechamente. Simplemente tocamos lo que nos gusta. Sin embargo, de acuerdo con las convenciones de nuestro tiempo antes mencionadas, nuestro público es bastante heterogéneo, lo que nos gusta. Cuando se trata puramente del sonido de nuestras grabaciones, hay que tener en cuenta que nuestro primer álbum se grabó originalmente como una demo en nuestra sala de ensayo, mientras que los siguientes álbumes se produjeron en estudios adecuados.
DenpaFuzz: Una vez más, Heavy Psych Sounds es el sello responsable de la publicación de vuestro álbum. En los tiempos que vivimos relaciones duraderas con una misma discografía parece que no se prodiguen mucho. ¿Cómo valoras esta mutua fidelidad?
Kiryk:Creo que Heavy Psych Sounds ha crecido mucho en los últimos años sin tener que hacer concesiones. La etiqueta se ha mantenido auténtica durante todos estos años, lo que a veces no es tan fácil cuando eres ambicioso. Esto, por supuesto, fortalece aún más su posición. Su consistencia es un gran activo en estos tiempos volátiles y una característica de calidad de la que también nos beneficiamos como banda.
‘A menudo, los fans de una banda quieren que sus nuevos álbumes suenen exactamente como el primero, porque generalmente es el que hace que los fans se conviertan en fans‘.
DenpaFuzz: Al escuchar las canciones del disco, he percibido canciones en las que el sonido del órgano tiene un mayor protagonismo que en trabajos anteriores. ¿Has querido conseguir un sonido algo más progresivo o es una sensación mía?
Kiryk: Esto es algo que se ha desarrollado de forma natural. Nuestro sonido es simplemente lo que sucede cuando los 3 hacemos música juntos y siempre está compuesto por nuestras preferencias musicales individuales. Creo que puedes escuchar nuestras respectivas influencias bastante bien en el nuevo álbum. Los tres miembros de WEDGE amamos la misma música, pero en diferentes proporciones, que también fluctúan un poco con el tiempo. A nuestro bajista / organista David, le encanta escuchar jazz. Nuestro baterista Holg es más un progresista y un líder de hard rock temprano, mientras que yo (guitarra y voz) originalmente tengo un trasfondo más de garage y psicodélico. Pero, por supuesto, estas son imágenes muy toscas, ya que generalmente somos grandes amantes de la música y podemos encontrar algo que nos guste en cualquier estilo de música. En cualquier caso, es el amor común por la música rock lo que nos conecta a los tres. Es cierto que hay un poco más de órgano en el nuevo álbum que en los anteriores, pero no es tanto una decisión consciente, sino que se debe los arreglos de las canciones. Siempre arreglamos las melodías juntos y decidimos canción por canción. Algunas simplemente funcionan mejor sin el órgano, mientras que otras simplemente tienen sed de él. Puede que no te llame la atención al principio, pero muy pocas veces tenemos canciones en las que se escucha el órgano durante toda la canción. Este uso bien dosificado hace que su presencia sea aún más efectiva, lo que paradójicamente tiende a mejorar la percepción de este instrumento. «Menos es más».
Fun House (Madrid)
DenpaFuzz: Vayamos con las canciones. «Computer» parece que no se toma prisioneros y se apoya en el sonido vintage del órgano en puro Deep Purple con el toque particular de WEDGE, ¿no?
Kiryk: Creo que «Computer» resume bastante bien nuestro sonido. Por eso es la primera canción del disco, nuestra carta de presentación, por así decirlo. La canción comienza como un boogie-tock que conduce a una parte de órgano pesada en la que se sientan las voces. Una parte psicodélica bastante extraña introduce el largo solo de guitarra, que tiene una sensación ligeramente jazzística y no tiene órgano. Después del solo hay este extraño 11 tiempo antes de que regresemos al boogie y el órgano vuelva a tocar. Probablemente sea una excepción que hoy en día alguien escuche un órgano en la música rock y no piense en los Doors o (cuando se pone un poco más pesado) en Deep Purple. Pero creo que esto es una especie de cambio de percepción debido al hecho de que el órgano ha sido reemplazado gradualmente por una variedad de instrumentos similares a sintetizadores a finales de los 70 como muy tarde. Antes de eso, el uso de un órgano era algo común. Fue, junto con el piano, el instrumento de teclado elegido por cualquier banda. La comparación directa con Deep Purple es, por tanto, demasiado fácil para nosotros. Podría enumerar 100 bandas en la parte superior de mi cabeza que también usan un Hammond y con quienes podríamos tener más en común que con Deep Purple. No obstante, ¡la comparación todavía nos honra mucho, por supuesto!
DenpaFuzz: Sin perder un ápice de energía, ‘Playing a role’ se convierte en sonidos de boogie rock y un sonido más de los 60, mutando en un espacio más psicodélico entre sonidos de garaje y rock and roll.
Kiryk: Lo gracioso de «Playing A Role» es que es una canción que escribí originalmente para mi banda en ese momento, The Magnificent Brotherhood, una banda de garaje. Sin embargo, nunca logramos grabarla y pensé que sería una pena dejarlo así. Deliberadamente omitimos el órgano en nuestra nueva versión y lo hicimos un poco más rockero que la versión original, casi en línea The Kinks, aunque, por supuesto, ese espíritu todavía resuena un poco.
DenpaFuzz: «Blood red wine» me evoca por momentos una estructura pura de los 70’s con momentos que incluso se acercan a A.O.R. Es uno de los temas que puede diferir del sonido visto hasta ahora, aunque la dualidad de órgano y bajo me parece abrumadora.
Kiryk: «Blood Red Wine» es una de nuestras canciones más oscuras, y realmente no tenemos muchas de esas. Nació de la idea de que la vida que uno lleva no es la que realmente busca. Se trata de la adicción y el embotamiento resultante como motivo central de la vida y el deseo de escapar de ella. De ahí el estado de ánimo algo sombrío. Sin embargo, el protagonista se ha resignado a su destino. Escribí esta canción en un momento en que yo mismo estaba en un punto de inflexión en mi vida. A diferencia del tipo de «Blood Red Wine», tomé la otra bifurcación en el camino. Realmente no puedo identificar el término AOR personalmente, o más bien nunca me lo he planteado hasta ahora, pero si se toma en cuenta que los pensamientos antes mencionados suelen afectar a las personas en una fase más madura de su vida, el término «orientado a los adultos» encaja bastante bien. Musicalmente sólo intentamos darle a la canción el estado de ánimo que necesita.
‘Siempre vemos los álbumes como un todo y también elegimos las canciones y su ubicación de acuerdo con los estados de ánimo que se complementan entre sí para intensificarse entre sí’.
DenpaFuzz: «Across the water» recoge los momentos del rock clásico y la costa oeste hace eco ‘como si quisiera darnos un respiro del frenesí del resto de las canciones. Por otro lado, parece que las melodías vocales tienen un mayor protagonismo. ¿A qué se debe este pequeño giro?
Kiryk: Siempre vemos los álbumes como un todo y también elegimos las canciones y su ubicación de acuerdo con los estados de ánimo que se complementan entre sí para intensificarse entre sí. Creo que este punto de vista también proviene del hecho de que soy diseñador gráfico en mi «otra vida» y me ocupo mucho del efecto de los colores. Todo el mundo conoce, por ejemplo, el poder del rojo intenso sobre el azul intenso. Los colores vibran literalmente en el ojo debido a su contraste de color y parecen muy intensos. Entonces, podría decir que «Across The Water» es una canción azul: el silencio después y antes de la (próxima) tormenta. En general, los álbumes siempre necesitan muchos colores diferentes para no parecer aburridos o demasiado monótonos. El canto a dos voces apoya la dualidad, que aparece una y otra vez como leitmotiv en la letra de la canción: Dos personas, dos países diferentes, agua y tierra, desesperación y esperanza, pasado y futuro, etc.
DenpaFuzz: Después de la calma de la canción anterior, «Queen of the night» parece beber del proto-metal y rock de los 70 con fuertes dosis de rock and roll. ¿Es una invitación a la fiesta y el verdadero espíritu del rock and roll más clásico?
Kiryk: Sí, exactamente, este es nuestro tema más rockero en el álbum. Aquí solo queremos dejar que pase el rato y celebrar la vida en contraste con las canciones líricamente algo más pesadas. «Queen Of The Night» trata sobre una persona que todos hemos conocido en un momento u otro. Un personaje extraordinario que consigue, en sentido positivo, llamar la atención de todos y hacer que todos se diviertan con su abrumadora presencia. Para nosotros, una canción al estilo de principios/mediados de los 70 parecía bastante adecuada: una era de brillante, groupies, hedonismo excesivo y un ritmo de vida elevado. Una época en la que la luna brillaba más que el sol.
Dunajam
DenpaFuzz: ‘U’n’I’ es un nombre extraño, ¿cuál es su origen? ¿Qué significa eso? En particular, piens0 que puede ser un tema típico del sonido que has estado tocando desde el principio, pero con más energía. ¿Está aquí el ADN puro de la banda?
Kiryk:‘U’n’I’ (pronunciado: Tú y yo) se trata de dos personas, «tú y yo» y, por otro lado, es una alusión al prefijo «uni», que describe principalmente «uno» o «singular». La canción destaca la diferencia entre dos personas como algo positivo. En un mundo globalizado que lucha por la uniformidad, quiero enfrentarme a ella y volver a enfatizar la idea del individualismo. El progreso no proviene del conformismo, sino del discurso de dos personas con opiniones diferentes, tal vez incluso diametralmente contrarias. En cuanto al sonido, la canción se basa en un ritmo de cencerro. A veces nos gusta ponernos un poco funky … o lo que consideramos funky. De todos modos, la batería y el ritmo son los protagonistas de esta canción. Sí, se podría decir que el ADN WEDGE literalmente llena toda la estancia aquí; )
‘Probablemente habrá algunos CONCIERTOS al aire libre aquí y allá en el verano, pero me temo que nada será igual antes de 2022‘
DenpaFuzz: «At The Speed Of Life» nos lleva de regreso a los sonidos del «flower power» de la costa oeste, prescindiendo de sus genes de garaje y sonando puramente 60. Sin embargo, el trabajo de base grueso le da un aspecto más contemporáneo. ¿Estamos ante el puente que conecta los años 60 con el siglo XXI?
Kiryk: «At The Speed Of Life» es probablemente una de las canciones más pegadizas de «Like No Tomrrow». Al mismo tiempo, tiene esta parte media algo extraña y psicodélica que realmente me gusta. Todo el conjunto crea un bonito contraste una vez más. Al escribir canciones, no nos preocupamos de si algo sonará como 60 o no. Cuando tocamos una nueva canción juntos por primera vez, inmediatamente obtiene su dirección por sí sola.
DenpaFuzz: Personalmente, siempre he pensado que las canciones de larga duración son las que realmente reflejan todo el potencial de una banda. «Soldier» tiene Hard-rock, psicodelia, momentos que incluso me recuerdan a la Marshall Tucker Band, garage…. La canción lo tiene todo. Si mi memoria no me falla, seguramente sea la canción más larga que hayas compuesto hasta ahora. ¿Por qué esta duración y por qué esta variedad de estilos? ¿Cuál es su esencia?
Kiryk: Definitivamente cortamos la canción a la mitad para la grabación de estudio. Sin embargo, la versión de estudio duró más de 9 minutos, ¡jaja! En directo improvisamos bastante en la primera parte. Es solo una de esas pistas que necesita mucho espacio para respirar. Solo la intro, que es una acumulación del núcleo de la canción, podría ser una canción en sí misma. Y así es como lo vemos también en el contexto del álbum: la intro podría fácilmente ser la salida de la canción anterior. Es una especie de puente entre dos partes. Me gusta especialmente la melancolía de algunos temas de bandas como Allman Brothers. Probablemente de ahí proviene principalmente la influencia de la canción. Este ligero toque country, si se dosifica correctamente, describe un anhelo musical de espacio y libertad. Yo, al menos, siento este sonido de esa manera. También líricamente «Soldier» habla sobre el deseo de autodeterminación y libertad espiritual.
DenpaFuzz: Supongo que con la situación de la pandemia que estamos experimentando, los planes futuros con respecto a posibles conciertos serán inciertos. ¿Crees que a lo largo del año 2021 volveremos a tener música en vivo como la conocemos? ¿Tienes planeada alguna actuación en los próximos meses?
Kiryk: Desafortunadamente, soy un poco realista al respecto. Probablemente habrá algunos al aire libre aquí y allá en el verano, pero me temo que nada será igual antes de 2022. Probablemente tampoco después de eso, porque el panorama musical siempre ha cambiado constantemente, como todo lo demás en la vida. Este evento particularmente drástico también dejará su huella para siempre. Mirando hacia atrás, estamos realmente agradecidos por cada concierto que se nos permitió tocar hasta Covid, y al mismo tiempo, por supuesto, tenemos muchas esperanzas y mantenemos los dedos cruzados por todos nosotros. Planeamos ponernos al día con nuestra gira de lanzamiento de principios de 2022 y luego, con suerte, celebraremos «Like No Tomorrow». ; )
DenpaFuzz: Muchas gracias por tus palabras y te deseo mucha suerte con el disco. Espero que podamos vernos pronto en uno de sus shows. Un abrazo.
Kiryk: ¡Gracias! Siempre es un placer verte a ti y a la pandilla en uno de nuestros Conciertos. Es por personas con ideas afines como tú, que celebran el rock’n’roll como una religión, que nos encanta hacer lo que hacemos. Hasta entonces, manténgase saludable y consulta nuestra página para obtener actualizaciones.
DenpaFuzz: Since you released your first album in 2014, it has been almost 7 years since your third album has been released on January 15th. Are you a band that takes it easy? Kiryk: Not necessarily. The release was originally planned for early 2020, but sometimes fate (in this case a small virus) plays a trick on you. In general, the rather long gap between our first and last album is also explained by the fact that we released our debut rather over-fast. We had already recorded it completely before we had even played a single gig or found a band name. Heavy Psych Sounds had given us the chance to release it right away, so we took it, hot as we were (I didn’t even have time to design a «real» cover, so I did the simple photo cover, very atypical for me). After the release of the first album we had to catch up on what bands actually do before the release of a debut: Rehearse a complete live set and make a name for ourselves. So normally we would have released the first album one year later and the new one, as I said, in 2020 already. If you look at it that way, the gap between the first and the last album shrinks by at least 2 years …well, in theory. But believe me, we could not have done it faster. We are a 3-man army and also quite loners. Everything we do, we do without much help from outside. So sometimes things take a bit longer. Just to raise the money for a proper album production takes quite a while when there are only three of us. DenpaFuzz: Keeping your musical essence, it gives the feeling that ‘LIKE NO TOMORROW’ is a different album, heavier and even more versatile. How would you define the content of this new album? Kiryk: One of the descriptive words I often hear in connection with the new album is the word «mature». I think there is something to it. We’ve really played a lot since we started and by now we know quite well what we’re doing (or at least much better than in the beginning). I think the songs are much more thought out and developed. You just learn with every production. Often fans of a band want their new albums to sound exactly like the first one, because it’s usually the one that made the fans becoming fans. I can understand this very well, but I also find it exciting to hear when a band goes through a development. For example, if bands like Free had never broken away from the blues of their first album, «Fire And Water» would not have been made. The same goes for many other bands and masterpieces in rock history. A band is always in search of its masterpiece. Thus, every album is a stage on the way there, so to speak, and on this journey there, the sound must change (at least partially), or even better, improve.
DenpaFuzz: It also seems that the garage echoes and the vintage sound of the 60’s have a little less prominence to the detriment of the more raw rock. What do you have to say about this? Kiryk: In general, our style is rooted in the sound of the golden era of rock (roughly between 1965 and 1975). This is only about ten years but musically and stylistically there was an explosion of musical diversity. At that time, the division into strictly defined genres was not as pronounced as it is today. Of course, there were categories, but the demarcation was more about the generation than about the musical orientation of the bands. For example, if you look at recordings of famous festivals of the past, or TV shows like Beat Club, etc., you see many different bands performing in front of a homogeneous young audience. Nowadays it’s rather the other way around: the rock music scene is more generationally mixed, while the orientation of the bands is more narrow. Ergo: metal festival or stoner festival vs. Woodstock festival. This also explains our approach to music. We see ourselves more in the tradition of the bands of the past and don’t take musical styles so narrowly. We just play what we like. However, in keeping with the aforementioned conventions of our times, our audience is rather mixed in age, which we like. When it comes purely to the sound of our recordings, you have to take into account that our first album was recorded originally as a demo in our practice room, while the next albums were produced in proper studios. DenpaFuzz: Once again, Heavy Psych Sounds is the label responsible for the publication of your album. In the times that we live long-lasting relationships with the same discography it seems that they are not lavished much. How do you value this mutual fidelity? Kiryk: I think Heavy Psych Sounds have grown a lot in the last few years without having to make any concessions. The label has remained authentic over these many years, which is sometimes not so easy when you are ambitious. This, of course, strengthens their position even more. Their consistency is a great asset in these volatile times and a quality feature from which we also benefit as a band. DenpaFuzz:Listening to the songs on the album, I have perceived songs in which the sound of the organ has a greater role than in previous works. Have you wanted to achieve a somewhat more progressive sound or is it a feeling of mine? Kiryk:This is something that has developed naturally. Our sound is simply what happens when the 3 of us make music together and is always composed of our individual musical preferences. I think you can hear our respective influences quite well on the new album. All 3 people in WEDGE love the same music, but in different proportions, which also fluctuates a bit over time. Our bassist/organist David loves to listen to jazz. Our drummer Holg is more of a prog and early hard rock head, while I (guitar & vocals) originally have more of a garage and psychedelic background. But of course these are just very rough pictures, as we are generally big music lovers and can find something we like in any style of music. In any case, it is the common love for rock music that connects the three of us. It’s true that there’s a bit more organ on the new album than on the previous ones, but that’s not so much a conscious decision as it is due to the arrangement of the songs. We always arrange the tunes together and decide from song to song. Some just work better without the organ, while others just thirst for it. It may not jump out at you at first, but we very rarely have songs where the organ is heard throughout the entire song. This well-dosed use makes its presence all the more effective, which paradoxically tends to enhance the perception of this instrument. „Less is more“. DenpaFuzz:Let’s go with the songs. ‘Computer’ seems that it does not take prisoners and it is supported on the vintage sound of the organ in pure Deep Purple line with the particular touch of WEDGE, is not it? Kiryk: I think that «Computer» sums up our sound pretty well. That’s why it’s the first song on the record, our calling card so to speak. The song starts as a boogie rocker that leads to a heavy organ part on which the vocals sit. A rather weird psychedelic part introduces the long guitar solo, which has a slightly jazzy feel to it and is completely without organ. After the solo there is this freaky 11 beat before we return to the boogie and the organ kicks in again. It’s probably rather an exception that nowadays someone hears an organ in rock music and doesn’t think either of the Doors or (when it gets a bit heavier) of Deep Purple. But I think this is a kind of perception shift due to the fact that the organ has been gradually replaced by a variety of synth-like instruments at the end of the 70s at the latest. Before that the use of an organ was commonplace. It was, along with the piano, The keyboard instrument of choice for any band. The direct comparison with Deep Purple is therefore a bit too easy for us. I could list 100 bands off the top of my head that also use a Hammond and with whom we might even have more in common than with Deep Purple. On the other hand, the comparison still honours us a lot, of course! DenpaFuzz: Without losing an iota of energy, ‘Playing a role’ develops into boogie rock sounds and a more 60’s sound, mutating into a more psychedelic space between garage sounds and rock and roll. Kiryk:The funny thing about «Playing A Role» is that it’s a song I originally wrote for my band at the time, The Magnificent Brotherhood, a garage band. However, we never managed to record it and so I thought it would be a shame to leave it that way. We deliberately left out the organ in our new version and made it a bit rockier than the original almost Kinks-esque Literation, although of course that spirit still resonates a bit. DenpaFuzz: ‘Blood red wine’ evokes in me at times a pure structure of the 70’s with moments that even come close to A.O.R. It is one of the issues that may differ from the sound seen so far, although the duality of organ and bass seems overwhelming to me. Kiryk:«Blood Red Wine» is one of our darker songs, and we don’t really have that many of those. It was born out of an insight that the life one leads is not the one one actually strives for. It deals with addiction and the resulting dullness as a central motif of life and the desire to escape from it. Hence the somewhat gloomy mood. However, the protagonist has resigned himself to his fate. I wrote this song at a time when I myself was at a turning point in my life. Unlike the guy in «Blood Red Wine“ I took the other fork in the road. I can’t really relate to the term A.O.R. personally, or rather I’ve never dealt with it so far, but if you take into consideration that the above mentioned thoughts usually hit people in a more mature phase of their life, the term «adult oriented» fits quite well. Musically we just tried to give the song the mood it needs.
DenpaFuzz: ‘Across the water’ takes up classic rock moments and west-coast echoes ’as if it wanted to give us a break from the frenzy of the rest of the songs. On the other hand, it seems that vocal melodies have a greater role. What is this little twist due to? Kiryk: We always see albums as a whole and also choose the songs and their placement according to which moods are complementary to each other in order to intensify each other. I think this point of view also comes from the fact that I am a graphic designer in my „other life“ and deal a lot with the effect of colours. Everyone knows, for example, the power of rich red on rich blue. The colours literally vibrate in the eye due to their colour contrast and appear very intense. So you could say «Across The Water» is a blue song: the quiet after and before the (next) storm. In general, albums always need many different colours in order not to appear boring or too monotonous. The two-part singing supports the duality, which appears again and again as a leitmotif in the lyrics of the song: Two people, two different countries, water and land, despair and hope, past and future etc.
DenpaFuzz: After the calm of the previous song, ‘Queen of the night’ seems to drink from proto metal and 70’s rock with strong doses of rock and roll. Is it an invitation to the party and the true spirit of the most classic rock and roll? Kiryk: Yes, exactly, this is our good-time rocker on the album. Here we just want to let it all hang out and celebrate life in contrast to the lyrically somewhat heavier songs. «Queen Of The Night» is about a person we’ve all met at one time or another. An extraordinary character who manages, in a positive sense, to attract everyone’s attention and make everyone enjoy themselves with her overwhelming presence. For us, a song in the style of the early/mid 70s seemed quite fitting: an era of glitter, groupies, excessive hedonism and a high pace of life. A time when the moon shone brighter than the sun.
DenpaFuzz: ‚U’n’I’ is a strange name, what is its origin? What does it mean? I particularly think that it can be a typical theme of the sound that you have been playing since the beginning, but with even more energy. Is the pure DNA of the band here? Kiryk: U’n’I (pronounced: You and I) is about two people, «you and me» and on the other hand is an allusion to the prefix «uni», which mostly describes «one» or «singular». The song highlights the difference between two people as something positive. In a globalised world which is striving for uniformity, I want to stand against it and reemphasize the idea of individualism. Progress does not come from conformity, but from the discourse of two people with different, maybe even diametrically contrary opinions. Sound-wise, the song is based on a driving cowbell groove. We like to get a bit funky sometimes… or what we consider to be funky. Anyway, the drums and the rhythm are the main actors in this song. Yes, you could actually say that the WEDGE DNA literally fills the entire room here ; )
DenpaFuzz:‘At the speed of life’ takes us back to the ‘flower power’ sounds of the West Coast, dispensing with your garage genes and sounding purely 60’s. However, the thick base work gives it a more contemporary look. Are we facing the bridge that connects the 60’s with the 21st century? Kiryk: «At The Speed Of Life» is probably one of the catchiest songs on «Like No Tomorrow». At the same time, it has this somewhat weird, psychedelic middle part that I really like. The whole thing makes for a nice contrast once again. When writing songs, we don’t worry about whether something will sound like 60s or not. When we play a new song together for the first time, it immediately gets its direction all by itself.
DenpaFuzz: Personally, I’ve always thought that full-length songs are the ones that truly reflect the full potential of a band. Hard-rock, psychedelia, moments that even remind me of the Marshall Tucker Band, garage. The song has everything. If my memory serves me correctly, it is surely the longest song you have composed so far. Why this duration and why this variety of styles? What is its essence? Kiryk:We definitely cut the song in half for the studio recording. The studio version became over 9 minutes long nevertheless, haha! Live we jam quite a bit in the first part. It’s just one of those tracks that needs a lot of breathing room. Just the intro, which is a build up to the core of the song, could be a song in itself. And that’s how we look at it in the context of the album, too: the intro could just as easily be the outro of the previous song. It’s sort of a bridge between two parts. I especially like the melancholy of some tunes of bands like the Allman Brothers. That’s probably where the influence for the song came from mostly. This slight country touch, if correctly dosed, describes a musical longing for space and freedom. I, at least, feel this sound that way. Also lyrically «Soldier» talks about the desire for self-determination and spiritual freedom. DenpaFuzz: I suppose that with the situation of the pandemic that we are experiencing, future plans regarding possible concerts will be uncertain. Do you think that throughout the year 2021 we will have live music as we know it again? Do you have any action planned in the coming months? Kiryk:Unfortunately, I’m a bit realistic about that. There will probably be a few open airs here and there in the summer, but I’m afraid nothing will be the same before 2022. Probably not really after that either, because the music landscape has always changed constantly, like everything else in life. This particularly drastic event will also leave its mark forever. Looking back, we are really grateful for every concert we were allowed to play until Covid, and at the same time we are of course very hopeful and keep our fingers crossed for all of us. We plan to catch up with our release tour from early 2022 and then hopefully we will celebrate «Like No Tomorrow»! ; ) DenpaFuzz: Thank you very much for your words and I wish you good luck with the album. I hope we can see each other soon at one of your shows. A hug. Kiryk: Thank YOU! It’s always a pleasure to see you and the gang at one of our concerts. It’s because of likeminded people like you, who celebrate rock’n’roll like a religion, that we love to do what we do. Until then, stay healthy and check our homepage for updates!
El trio berlinés en su tercer álbum sigue incidiendo en una fórmula que los lleva funcionando desde que en 2014 publicaran su álbum debut. El título de su nuevo trabajo es toda una declaración de intenciones. ‘Como si no hubiera un mañana’ nos muestra a WEDGE dándolo todo en un álbum que supone la culminación de un proyecto que ya está asentado firmemente dentro de la escena retro contemporánea. Temas frescos llenos de vitalidad y ritmo en los que la banda crea los temas más pesados hasta el momento Como ellos mismos dicen: ¿Retro-rock?, mejor no pensar en etiquetas y disfrutar. Esa sería la primera reflexión que hacer ante un álbum solvente y pegadizo que toma elementos del hard rock de los 70’s, con varios guiños al sonido de Deep Purple, los adornos psicodélicos habituales, algunos desarrollos progresivos. Canciones directas y con letras llenas de optimismo y en las que los ecos garage-rock tan característicos en sus dos álbumes anteriores parecen disiparse en beneficio de una mayor complejidad compositiva. La dualidad que nos ofrece la guitarra de Kiryk, con el envolvente sonido del órgano vintage en alguno de los temas, es simplemente grandiosa. Siempre con frescura, y con un sabor inconfundible e inconfundible al menú del rock’n’roll de siempre. Sustentado en tonos vintage, las canciones están en constante evolución, de esta manera, puedes encontrarte un estilo definido en la parte inicial que va mutando para flirtear con vibraciones diferentes. Este punto en común en los temas hace que cada una de ellas sea un filón en el que excavar. Tratando temas como la digitalización, la migración masiva y los problemas sociales actuales, entre otros. Así que no es coincidencia que el título del disco sea una pista directa de nuestros tiempos locos, en los que parece que el fin del mundo podría estar acechando a la vuelta de la esquina. Pero en lugar de ser pesimista al respecto, WEDGE quiere transmitir un mensaje positivo: «Cuando sienta que podría no haber un mañana, simplemente ame y viva como ningún mañana». sienta que podría no haber un mañana, simplemente ame y viva como ningún mañana». El resultado es un trabajo en el que cohabitan el hard, rock, el rock progresivo, el retro-rock, los ecos west-coast, momentos A.O.R., vientos sureños, boogie-rock, 60’s 70’s, crudeza proto-metal y un sinfín de vibraciones sustentadas por la psicodelia vintage como base de todos los temas.
WEDGE son: el guitarrista y cantante Kiryk Drewinski (ex-Liquid Visions y ex-The Magnificent Brotherhood), el bateria Holger “The Holg” Grosser y el bajista/organista Dave Götz y ‘LIKE NO TOMORROW‘ está disponible vía Heavy Psych Sounds.
‘Computer’ abre con un órgano vintage más propio del mismísimo John Lord, para inducirnos a una espiral de riffs más propios de comienzos de los 70’s. Con la contundencia de una banda Stoner, va tejiendo las armonías entre los pasajes vocales de Kirykpara crear un tema directo y potente. Solos que se enredan entre los pasajes de los teclados construyendo un ‘todo’ de lo más atractivo. Como ya es habitual, la combinación estilística hace que encontremos pasajes progresivos y psicodélicos. Cambios y ondulaciones comandados por una poderosa línea de bajo y atractivas cabriolas salidas de la guitarra construyen un tema lleno de fuerza, de lo más completo y sugerente.
Lleno de vitalidad, y a ritmo de boogie-rock ‘Playing a role’ toma elementos garage y momentos Stoner-rock para crear un nuevo tema que nos atrapa en su fiesta del rock and roll con aroma a 60’s. Guitarra con buena dosis de fuzz, coros atractivos y ese sutil toque psicodélico transita sobre unos surcos que se vuelven más psicotrópicos entre la espesura del hipnótico bajo. Ofreciendo siempre una alternativa el tema va mutando en su vocación sin perder un ápice de fuerza para llevarnos a un espacio algo más prog en su parte central antes de regresar a sus orígenes.
‘Blood red wine’ parece incidir más en sonidos propios de finales de los 70’s. Casi con una estructura A.O.R. los teclados vintage regresan entre una nube de ritmos contemporáneos. Un sonido más difuso que juega con elementos que coquetean con un espacio psico-progresivo que tiende a crear una atmósfera más oscura que en el resto de los cortes.
Con una apertura más calmada, ‘Across the water’ retoma el espíritu del rock clásico de los 70’s optimista con melodías que transmiten un sosegado optimismo. Colorista y lleno de luz, el tema nos acaricia con dulzura entre sus atractivos ritmos. Coqueteando con momentos west-coast adornados con gruesos sonidos de bajo, la canción se fundamenta en las voces entre distintos elementos ornamentales que, como siempre nos ofrecen diferentes vibraciones. Tonos exóticos, guitarras psicodélicas y ritmos oscilantes crean un corte ecléctico que nunca sabes a donde te va a llevar, pero que ofrece un placentero viaje.
despertándonos del aparente letargo del tema anterior, ‘Queen of the night’ se despeña por laderas de rock and roll y proto-metal 70’s. Fresco y dinámico, sus divertidos estribillos y los tonos vintage que siempre aporta el sonido del órgano nos enfrascan sus contagiosos rítmicos invitándonos al baile y la fiesta. Por momentos intuyo ecos del glam rock más fiestero de comienzo de los 70’s. Lo cierto es que, si escuchas con detenimiento éste y el resto de los temas, siempre podrás encontrar una versatilidad estilística en los mil giros que ofrecen las canciones de este nuevo álbum.
‘5Uni’ coquetea con voces y coros 60’s entre ritmos garaje a los que nos tienen a acostumbrados. Su contagiosos groovy nos traslada a momentos floridos en los que el rock comenzaba a tomar distintas formas sonoras. La atmósfera vintage, se adorna con crudos solos de guitarra entre un ritmo que se va tornando más denso. Siempre oscilante, el tema aporta buenas dosis de frescura que se envuelven en un manto retro gracias a pasajes sencillos pero muy atrayentes con la guitarra desdoblándose en su sonido. ‘At the speed of life’ nos invita a un plácido paseo psicodélico entre bellos pasajes y melodías acolchadas. Evocando el sonido del ‘flower power’ la dulzura se apodera de los berlineses en un tema plácido más propio de bandas como Love o alguno de sus contemporáneos. La psicodelia florar se aleja de ritmos pesados ofreciéndonos tres minutos y medio de lo más reconfortantes. Algodonados pasajes que ofrecen la cara más amable del trio en un tema sencillo pero lleno de belleza. ‘Soldier’ a diferencia del resto de los cortes se desarrolla durante nueve minutos en los que WEDGE deja ver su lado místico con su psicodelia penetrante. Marcando los acordes con sosiego introduce elementos exóticos con una mística particular. Relajados pasajes que nos acarician para llevarnos a un mundo mágico en el que la guitarra juega en dos estratos distintos. Sumergidos en su vocación retro, el musculoso bajo complementa pasajes de tonos sureños más propios de Marshall Tucker Band en una combinación con la acidez perfectamente diseñada. En una lenta evolución hasta la mitad del tema, el sonido se va tornando más pesado, sin perder el camino florar escogido.