DenpaFuzz:It’s been more than 20 years since ZONE SIX was born, making it one of the most influential groups in the contemporary scene of psychedelic space improvisation and kraut-rock. Firstly, how has Zone Six changed since 1997?
Dave: So much! I don’t know if I played in another band, that changes musicians so often, hahahaha. The current line-up is exactly the Electric Moon team, but next gig we add a friend on 2nd guitar, Manuel Wohlrab, who also played a concert with us in early 2019. Due to the fact I founded the group and take control about everything, the style has not changed, but the sound always depends on the musicians who are involved in a recording or liveconcert.
DenpaFuzz: How would you define Zone Six to someone who has never heard the group?
Dave: Uh, difficult. Everyone listens to music in a different way, so, it’s hard to tell. But it’s always experimental psychedelic trancerock.
We meet and do spontaneous composings in realtime. Sometimes we can remember it and can re-produce it live, like Song For Richie. But most time we play only for the moment
DenpaFuzz: You guys have various projects such as Electric Moon, Zone Six, Krautzone, Interkosmos… am I forgetting any? How do you maintain all of the projects while still running Sulatron Records? Are all of the groups still together or are any of them inactive now?
Dave:Interkosmos is in a hiatus since the last gig in 2010. But I hope Sergio, Bernhard (Pablo Carneval) and me will meet again, for new recordings or a live concert. Krautzone seems to be a one off project, or two off, hahahhaa. We met 2 times for recordings. So, only Zone Six and Electric Moon are playing live at the moment.
DenpaFuzz: How do you make Zone Six songs? At the time of compositions, do you create the songs do you work with Lulu and Rainer? In the case that it’s only you, do you decide beforehand which song you want to use for which group?
Dave: We meet and do spontaneous composings in realtime. Sometimes we can remember it and can re-produce it live, like Song For Richie. But most time we play only for the moment. Later, after recording, I chose tracks and cut them down to normal length (at least not longer than 25 minutes, hahahaha) and we do some overdubs or whatever… I only “wrote” some basslines for Zone Six in the past. That’s it.
DenpaFuzz: As opposed to Electric Moon, where you play the guitar, in Zone Six you’re on the drums and synthesizers. Which instrument do you feel most comfortable with when developing creatively?
Dave:Drums are not easy for me, my knees became unwell and I prefer to play other instruments. That’s also one reason why Pablo is playing drums in Zone Six now, at least live and on the split LP with Arc Of Ascent! So, I’m back on Guitar and keyboards… But to answer your question: I love to compose on Keyboards and Guitar, and on Bass. 🙂
The styles are mixing and everything is called psychedelic…
DenpaFuzz: ”Kozmik Koon” is the first studio album since 2015, if I remember correctly. Why now? Do you feel like there’s a proper time to resume activity with each group or how is it decided?
Dave: It come as it comes. In the meantime we did a split LP with Arc Of Ascent (2018), which was a studio recording. But not a whole album. Things also take their times… most basics for the new album were recorded in 2015! And 2016. That’s the reason why I played drums on “Kozmik Koon”.
DenpaFuzz: What inspired you to construct the spacial odysseys that we find on ¨Kozmik Koon¨?
Dave:We decided to take these parts of our recordings and I produced the flow of the album.
DenpaFuzz: The album starts with ¨Machinenseele¨, where you explore mostly spacial sounds with some progressive moments and a touch of Kraut. Later you offer two calmer, shorter space-cutting themes such as «Raum” and «Still», concluding with another long jam that’s more psychedelia and space. Is this a concept album or does each song have their own story? Could you explain the song distribution to better understand the album?
Dave: It’s all about emotions and flow. Not a constructed story. It’s not a concept album. But a typical Zone Six album, with interleaved songs and so a whole trip to enjoy.
DenpaFuzz: With this new album, is it safe to say that Zone Six will make a return in the scene? Is there any tour planned?
Dave:Return? We never were huge in the scene, only hitting stages from time to time, like sonic rebels. 🙂 We have one show planned for 2020 so far (31.01. in Marburg).
So we try to play live a bit less next year. Sorry for that, but our private life suffers too much when we play that often…
DenpaFuzz: What’s your opinion on the Space-Psych scene currently?
Dave:What can I say? The styles are mixing and everything is called psychedelic… is there any REAL Spacerock band outside, like Hawkwind in the first years? I don’t know…
DenpaFuzz: What type of music do you listen to in your spare time? Any favorite contemporary groups? And regarding the classics, what are some favorites?
Dave: A lot of different stuff. Starting with Electronic Music from the 70s (Tangerine Dream, Klaus Schulze, Jarre, Kitaro etc.), 60s psychedelic like Pink Floyd, Ultimate Spinach, Arzachel, C.A. Quintett just to name a few. Some Wipers, some indan raga music, some other ethnical stuff or fusions, like Atman, Huun Huur Tu with Angelite and the Russian Art Trio, or whatever touches me. I also like some actual groups from the “scene”, like Earthless, Sherpa, Seven That Spells, Sun Dial, Cave and Bitchin Bajas, or the Japanese invasion of Minami Deutsch and Kikagaku Moyo and so on… so many bands/projects, I can’t remember them all, maybe including some very important. 😉
DenpaFuzz: This past spring we saw each other in Freak Valley, where I could finally see you play-which is something I had been wanting. The improvisation with the guys from Arc of Ascent, Bill from Bushfire, and Lulu as ¨Electric Puha¨ was absolutely amazing. It was like living in an authentic gift, a truly wonderful experience. How you were feeling in that moment?
Dave: Great. I was happy to jam with our friend Craig (also from Lamp of the Universe) and his buddies. And Bill is a superlovely guy too, happy he came with us!
DenpaFuzz: Should we be waiting for anything new from any of your other bands? Any new projects unfolding?
Dave: Oh, always! 🙂 My 6-CD Box (and 6-LP Box) is coming soon. This is a huge project which makes me super happy and proud! Also we have a lot in production with Electric Moon. Also new Sula stuff will come in 2020! Ah, and a nice album we (Lulu and me) did with Lex from Seedy Jeezus last year. We just need to add some overdubs.
DenpaFuzz: Will we see you in Spain soon or do I have to go back to Germany to see you? Hahaha
Dave: Come here! 😀 We need more time to finish and produce recordings. So we try to play live a bit less next year. Sorry for that, but our private life suffers too much when we play that often…
DenpaFuzz: Thank you so much for you works and I hope ¨Kozmik Koon¨ is well received by the public. Is there any last thing you would like to say top your fans?
Dave: Thanks so much. The vinyl issue is almost gone now (1 week after releasedate), so I guess people do like it. What to say in this weird world, full of things I can’t understand. I mean politics and the unrespectful treatment of our wonderful planet. I just wanna stay at home and make music. Or going into the woods, which brings joy and peace to me. Don’t like it to be on the road anymore. Doing this for sooo long now.
Hablamos con una de las personas más activas y prolíficas dentro de la escena psicodélica espacial. En activo en distintos proyectos desde mediados de los ochenta en los que se subió por primera vez a un escenario, habiendo participado en algún proyecto con músicos de la talla de los ex- GURÚ GURÚ como el guitarra Axe Genrich y el batería Mani Neumeier, y compartiendo escenario con multitud de reconocidos músicos y bandas comoGas Giant, Circle, Damo Suzuki, Keiji Miashita, Horst Porkert, The Movements, Electric Orange, fundamentalmente en Alemania, pero también en Austria, donde residió varios años, España, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Noruega, Suecia, Hungría, Rumania, Croacia, Italia, Eslovenia, Inglaterra, Gales, Portugal, Grecia y Bélgica.
Toda una institución dentro del panorama psicodélico undeground. europeo nos habla de su último álbum con ZONE SIX«KOZMIK KOON¨(reseñado hace un par de semanas en DenpaFuzz) así como de sus proyectos, y la forma en que gestiona los mismos.
A veces, podemos acordarnos de esas improvisaciones y podemos producirlas de nuevo en vivo, como hemos hecho con «Song For Richie». Pero casi siempre tocamos solo para el momento.
DenpaFuzz:Han pasado más de 20 años que nacieron ZONE SIX, siendo una de las bandas referentes en la escena contemporánea de la improvisación espacial psicodélica y kraut-rock, Lo primero, ¿En qué ha cambiado Zone Six desde 1997 hasta ahora?
Dave:Mucho! No se si he tocado en otro grupo, muchas veces eso cambio músicos, jajaja. El grupo actual es igual que el equipo de Electric Moon, pero el próximo concierto, vamos a añadir nuestro amigo en la segunda guitarra, Manuel Wohlrab, quien toco con nosotros en los principios de 2019 también. Debido al hecho de que soy yo el que ha creado el grupo y gestiono todo, el estilo no ha cambiado, pero el sonido siempre depende en los músicos involucrados en una grabación o un concierto.
DenpaFuzz:¿Cómo definirías Zone Six para alguien que nunca os haya escuchado?
Dave:Umm…difícil. Todo el mundo escucha música en una manera diferente, así que es difícil definir. Pero siempre puedes decir que es experimental psychedelic trance-rock.
DenpaFuzz:Mantienes activos varios proyectos como Electric Moon, Zone Six, Krautzone, Intekosmos… ¿Se me olvida alguno más? Hahaha. ¿Cómo compaginas el estar en varias bandas y a la vez encargarte del sello Sulatron Records? ¿Todas las bandas están vivas o alguna está inactiva en la actualidad?
Dave:Interkosmos pasó hiato después del último concierto en 2010. No obstante, espero trabajar con Sergio, Bernhard (Pablo Carneval) de neuvo, en grabaciones nuevas o un concierto. Krautzone parece un proyecto one-off, o two-off jajaja. Habiamos quedado solo dos veces para grabar. Por lo tanto, Zone Six y Electric Moon son los unicos grupos vivos actualmente.
DenpaFuzz: ¿Cómo nacen los temas de Zone Six? A la hora de componer, eres tú el creador de los temas o es un trabajo conjunto con Lulu y Rainer (En caso de ser tu solo el compositor): ¿Tienes decidido de antemano a cuál de tus proyectos irán esas primeras ideas de una canción?
Dave:Quedamos para hacer composiciones espontáneas en tiempo real. A veces, podemos acordarnos de esas composiciones y podemos producirlas de nuevo en vivo, como hemos hecho con «Song For Richie». Pero casi siempre tocamos solo para el momento. Luego, después de grabar, elijo temas, los corto a una duración más normal (bueno, no más de 25 minutos jajaja) y hacemos algunos overdubs o lo que sea…solo ¨compongo¨ algunos lineas de bajo para Zone Six en el pasado, y nada mas.
DenpaFuzz: A diferencia de Electric Moon, donde tocas la guitarra, en Zone Six, tocas la batería y los sintetizadores, ¿Con que instrumento te sientes más cómodo para desarrollar tu creatividad?
Dave:La batería no es fácil para mi, me dolían bastante las rodillas y prefiero tocar otros instrumentos. Eso es otra razón que Pablo esta tocando la bateria en Zone Six ahora, por lo menos vivo y para el LP que hicimos con Arc of Ascent. Así que, he vuelto a guitarra y teclado. Pero, para responder a tu pregunta: Me encanta componer en el teclado, en la guitarra, y en el bajo.
Los estilos se están mezclando y todo se llama psychedelic..
DenpaFuzz: ”Kokmiz moon” es el primer disco en estudio desde 2015 si no me equivoco, ¿porqué ahora? ¿Existen un momento para retomar cada uno de los proyectos o todo surge espontáneamente?
Dave:Viene como viene. Mientras tanto, hicimos un LP con Arc of Ascent (2018), lo que fue una grabación en estudio. Pero un disco entero, no sé. Las cosas toman su tiempo…casi todos los básicos para el disco nuevo se habían grabado en 2015 y 2016. Por eso decidí tocar la batería en ¨Kozmik Koon¨
DenpaFuzz:¿En qué te inspiras para construir las odiseas espaciales que encontramos en “Kokmiz Koon?
Dave:Hemos decidido tomar estas secciones de nuestras grabaciones y he producido el flow del album.
DenpaFuzz:El álbum comienza con “Machinenseel” en el que exploráis principalmente sonidos espaciales y algo progresivos con algún momento kraut, para continuar con un tema inminente kraut como Kokmiz Koon, para luego ofrecer dos calmados temas más cortos de corte espacial como “Raun y “Still” concluyendo con otra larga jam más psicodelia y espacial. Estamos ante un álbum conceptual o cada tema tiene su propia historia. ¿Podrías explicarnos esta distribución para entender mejor el álbum?
Dave:Todo parte de emociones y de como se fluya. No es una historia construida. No es un disco conceptual. Pero si es un álbum típico de Zone Six, con temas intercalados y un viaje entero para disfrutar.
DenpaFuzz: Este nuevo álbum, ¿supone una vuelta a los escenarios de Zone Six?, ¿Hay alguna gira preparada?
Dave: ¿Volver? Nunca estábamos muy grandes en el escenario, solo tuvimos conciertos de vez en cuando, como rebeldes socios 🙂 Hasta ahora, solo tenemos un concierto planeado para 2020 (31.10 en Marburg).
DenpaFuzz: ¿Cómo valoras la situación de la escena psico-espacial en la actualidad?
Dave:¿Que puedo decir? Los estilos se están mezclando y todo se llama psychedelic…hay un grupo real de Spacerock salvo que, no sé, Hawkwind en los primeros años? Yo no sé.
DenpaFuzz: ¿Qué tipo de música escuchas en tus momentos de ocio? ¿Alguna banda contemporánea favorita? Y respecto a los clásicos… ¿Cuáles son tus gustos?
Dave:Muchas cosas diferentes. Empezando con Musica electrónica de los años 70 (Tangerine Dream, Klaus Schulze, Jarre, Kitaro etc.), psicodelia sesentera como Pink Floyd, Ultimate Spinach, Arzachel, C.A. Quintet para nombrar algunos. Unos Wipers, un poco de indian raga music, otras cosas étnicas o fusiones, como Atman, Huun Huur Tu with Angelite and the Russian Art Trio, o cualquiera que me toca. También me gusta algunos grupos de la escena actual como Earthless, Sherpa, Seven That Spells, Sun Dial, Cave y Bitchin Bajas, o la invasión japonesa de Minami Deutsch and Kikagaku Moyo etc. son muchos grupos y proyectos, no puedo acordarme de todos, quizás incluso algunos muy importantes.
Estamos intentando tocar un poco menos el año que viene. Lo siento, pero nuestras vidas personales sufren cuando estamos tocando mucho…
DenpaFuzz: La pasada primavera nos vimos en Freak Valley, donde por fin pude verte tocar, lo cual fue toda una satisfacción para mí. La improvisación con los chicos de Arc of Ascent, Bill de Bushfire y Lulu como “Electric Puha” fue absolutamente genial. La viví como un auténtico regalo, un momento realmente único, ¿Cómo viviste aquel momento?
Dave:Estuve muy feliz tocar con nuestro amigo Craig (también de Lamp of the Universe) y sus amigos. Y Bill es un tío super majo, me alegraba mucho que estuviera con nosotros.
DenpaFuzz: ¿Nos espera alguna nueva entrega de alguna de tus otras bandas próximamente? ¿Algún nuevo proyecto entre manos?
Dave:Siempre! Mi caja de 6 discos ( y la caja de 6 LPs) viene pronto. Eso es un proyecto muy grande y me hace muy feliz y orgulloso. También, tenemos mucho en producción con Electric Moon. Además, habrá cosas nuevas de Sula en 2020! Ah, y un disco que hicimos nosotros (Lulu y yo) con Lex de Seedy Jeezus el año pasado. Solo faltamos algunos overdubs.
DenpaFuzz: ¿Te veremos tocando en España próximamente o me tocará volver a Alemania para verte? Hahaha.
Dave: ¡Veniros aquí! Necesitamos más tiempo para terminar y grabar. Estamos intentando tocar un poco menos el año que viene. Lo siento, pero nuestras vidas personales sufren cuando estamos tocando mucho…
DenpaFuzz: Muchísimas gracias por tus palabras y espero que “Kokmiz Koon” tenga una buena acogida entre el público. Si quieres decir algo a tus seguidores…..
Dave:Muchas gracias a ti! Quedamos con pocos vinilos ahora (solo una semana después de fecha de presentación), así que me imagino a la gente le gusta. ¿Que puedo decir en este mundo tan raro, lleno de cosas que no entiendo?. Quiero decir, políticos y como tratamos a nuestra planeta. Solo quiero quedarme en casa y hacer música. O ir al bosque, que me da mucha felicidad y tranquilidad. No me gusta estar de gira ahora. Llevaba demasiado tiempo fuera de casa.
Recorriendo insondables espacios a través de la improvisación, una tormenta de meteoritos lisérgicos nos acecha en este álbum de un solo tema. Cuarenta minutos en los que las vibraciones espaciales se conjugan con momentos de psicodelia pesada y estructuras progresivas. Hipnóticos, magnéticos y galácticos, sus efectos nos adormecen para levitar en un agujero negro del que no podemos vislumbran su final.
Finas y elegantes vibraciones post-rock entre complejos desarrollos instrumentales que se expanden por el universo musical explorando las fornteras de distintos géneros que van desde el progresivo hasta el post-metal más crudo. Desde los descarnado a lo melodioso, sus tres temas nos tocan el corazón.
Un álbum salido de la casualidad, ya que la intención primera de la banda era sacar un disco mucho más oscuro. El resultado son nueve temas directos que viajan en un trayecto de ida y vuelta entre los setenta y el grunge de los noventa. Alejados del metal y del doom que les vio nacer, crean canciones que manan con naturalidad, sin forzar. Aquí no encontramos largos desarrollos de guitarra y viajes psicotrópicos de tintes metálicos, sino que todo resulta más sosegado, mas centrado en un rock alegre y sin ataduras. Un disco al que le sobran etiquetas y en que siempre usando la linea recta, sin rodeos, cada tema tiene una identidad propia, yendo al grano. Esto hace que entre sus surcos podamos vislumbrar ecos de ZZ Top, Thin Lizzy, y sobre todo Alice in Chains, especialmente en algunos registros vocales de Willy de Moya, su cantante y guitarra. Aún navegando entre distintas aguas, el timón que les marca el rumbo sigue siendo el grunge con el que crecieron, que ocupa un mayor protagonismo en sus genes musicales.
Los cinco temas contenidos en ‘Risen’ suponen toda una apisonadora de riffs monolíticos que dejan un rastro de devastación a su paso. Los malagueños ejecutan su Stoner-metal con muchos vestigios llegados de los noventa. Voces crudas y rabiosas junto a una poderosa base rítmica hace que ‘Risen’ sea de esos trabajos que no hacen prisioneros. Directos a la yugular para deleite de los amantes de lo sonidos más contundentes. Si bien en ‘1.000 nails’ se muestran algo atmosféricos, esto resulta ser casi un espejismo. ‘Faded’ recupera el fuzz desértico con aroma a grunge desde la guitarra de Ignacio Córdoba. Salvajes y metálicos, insuflan algún tono melódico para contrarrestar en ‘Sick ego’. Toda una apuesta alternativa ejecutada a máxima velocidad.
El cuarteto de Jaen viene con un disco bajo el brazo más denso y fornido que nunca. Evidentemente la música de ELECTRIC BELTnace del blues, esos blues herederos de Robert Johnson que han sonado desde hace décadas en garitos de mala reputación en los que se respiraba humo y alcohol. “NEVER SEEN THE DEVIL” sigue rezumando blues, no podía ser de otra manera, pero ahora incorporan elementos de psicodelia y de hard rock así como del rock más clásico. Un sonido sucio en el que las voces aguardentosas crean el clima perfecto que pretenden para el disfrute de los seis temas incluidos en sus surcos. Rudimentarios pero efectivos logran su objetivo con el magnifico groovy rítmico contenido.
Navegando entre la oscuridad la sacerdotisa eleva sus plegarias entre las tinieblas para ofrecernos una trabajo en el que la psicodelia pesada y el doom conviven en entornos ocultistas. Melodías misteriosas que nos elevan a un estado superior donde la mente ha abandonado nuestro cuerpo y las divinidades son adoradas con dulces voces. Finas texturas sobre un tapiz grueso y rugosos que se va tejiendo para mostrarse acolchado y sugerente.
Una visión personal que recrea las vibraciones grunge con las que crecieron, para adaptarlas al siglo XXI dotándolas de ciertas dosis de metal, enterrándolas en arenosos desarrollos stoner en los que no faltan unas dosis ácidas. Un disco que deja claro que no nace por el arte de la improvisación. Estructuras trabajadas concienzudamente que no dudan en tomar prestadas resonancias de distintos estilos y acoplarlas a unas cuidadas melodías vocales. El mimo melódico en ningún caso es obstáculo para que su cantante y guitarrista David deje patente todo la garra atesoran sus cuerdas vocales. Su particular Dr. Jekyll y Mr. Hyde que dota de solidez unos temas ásperos y crudos que son capaces de transformarse en seductores lamentos melódicos. A pesar de que su sonido sigue instalado en los noventa, consiguen actualizarlo creando su propia identidad alternativa. Saturados de convencionalismos, nos traen frescos y armoniosos vientos nacidos de tormentas paridas por pesados ritmos. Incisivos a la vez que seductores, sus siete temas te ofrecen un viaje en el tiempo con billete de vuelta al presente.
Dentro de su estilo, ofrecen un álbum que parece hecho por una banda completamente consolidada. Siguiendo la estela de Sleep o Electric Wizard, el doom más ortodoxo se adereza con dosis psicotrópicas en seis temas plomizos construidos sobre gruesos riffs. Temas lentos y pesados como ‘Encounter’ o ‘B.H.C’ son auténticos muros de sólidos riffs, en los que a pesar de su contundencia descienden a laderas psicodélicas con una maestría al alcance de pocos. El cuarteto consigue despertar la admiración de los amantes del género con estructuras monumentales y una magnifica combinación de las guitarras de Antonioy Pablo. Las tinieblas se ciernen sobre temas como ‘Azathoth’ mostrando su lado más ocultista y ritual. En contraposición el stoner-doom de ‘Hall of the slain’ ofrece los momentos más luminosos de un trabajo que tiene sus momentos más atmosféricos con el tema ‘Waves’. El resultado es uno de los mejores discos nacionales de doom.
En una escena post-rock donde los estereotipos se repiten con demasiada asiduidad, un álbum como el de los barceloneses es un auténtico soplo de aire fresco. Temas instrumentales de gran complejidad que sin embargo fluyen cual manantial en las montañas. Un torrente musical en el que guitarras llenas de melodías no pierden su pesadez en un escenario en el que la psicodelia llena de color escarpadas laderas que rozan riscos post-metal. Un álbum para dejarte llevar por unos temas llenos de belleza que siguen la línea señalada en su debut, con una madurez asombrosa. Desde la magia ensoñadora de ‘Echoes of blue’ (probablemente el mejor corte) y su evolución hacia lo monumental, hasta la fuerza de ’Rituals’ todos los temas tienen un lado épico y majestuoso a la vez que reconfortante. ‘Alpha Centauri’ y sus teclados nos trasladan a otra dimensión dentro del particular cosmos en el que se mueve el cuarteto, con una vocación casi espacial conjugan con personalidad grandes momentos para el gozo del oyente.
La fuerza exuberante de los madrileños traducida a monumentales construcciones creadas a base de monolíticos riffs. Metal, hardcore y post-metal de muchos kilates. Un álbum de sonidos gruesos y pesados que no duda en coquetear con el black-metal, sin perder su rumbo. aturdidor y faraonicos sus temas te golpean con una fuerza hipnótica bajo trepidantes ritmos en los que las voces guturales se desgañitan tratando de salir de las más inmundas catacumbas. Implacable cadencia en la sección rítmica entre los crujidos de sus hilarantes y frenéticos riffs.
Un trabajo que se fundamenta en una particular visión del yin y el yan. El equilibrio entre conceptos contrapuestos en la condición humana que se refleja en la variedad de estilos que podemos encontrar entre sus surcos. Con un denominador común que parte de las voces en euskera, como si de una declaración de intenciones se tratara en cuanto a no renunciar a sus raices, consiguen ofrecernos un coctel de estilos en siete temas que toman influencias del hard rock setentero, del post-rock, de la psicodelia, o del post-hardcore, del rock progresivo del stoner más desértico así como especialmente del rock más reivindicativo. Todo ello elaborado y ejecutado desde una mirada alternativa que nace del rock vasco que tanta gloria dio a esa tierra en los años noventa en la que no faltan los guiños a los ecos progresivos de hace cuatro décadas. El resultado es un disco ameno y variado en el que podemos encontrar distintas vibraciones bien complementadas como para que el resultado sea de lo mas apetecible. Desde el rock radical vasco hasta los ecos sinfónicos andaluces.
Puro hard-rock a la vieja usanza llegado desde Ferrol en esta nueva entrega. Temas para la diversión y el disfrute envuelto en potentes riffs y coros y estribillos pegadizos. Recuperando la parte más lúdica del rock and roll setentero. Ecos de Grand Funk en temas como el que da nombre al segundo álbum del cuarteto gallego. Un derroche de energía que bebe de fuentes como Free, Bad Company o bandas como Georgia Satellites. Buenas melodías que complementan unos temas bien construidos. Rock clásico que derrocha fuerza por los cuatro costados. Temas que nos recuerdas a las bandas americanas de finales de los setenta con temas como ‘Brand new day’ que podría haber sido compuesto por Boston o Journey. Mas cercanos al heavy-rock en ‘Space Traveller’ nunca falta un buen solo en ninguno de sus cortes. Incluso se atreven con una pseudo-balada como ‘Darkness and light’ sin perder ese fantástico groovy vocal que nace del blues. Un divertido y bien construido disco que dará muchos buenos momentos.
Un trabajo lleno de riffs maravillosos, así como algunas voces y coros que nos atrapan a través de cinco canciones en las que incorporan suficientes melodías para bajar la guardia antes de patear el trasero con una buena dosis de riffs potentes y efectivos. Sin perder nunca el ritmo, su trabajo te atrapa con una apuesta que revitaliza el hard-rock de siempre con vibraciones desérticas con altas dosis de fuzz hilarante. Una monstruosidad salida de la Mancha para conquistar el mundo. Pura energía.
Combinando largos temas con otros más breves en los que la psicodelia pesada toma prestados distintos elementos progresivos y desérticos. Estamos ante una banda que sin perder su espíritu de trabajo sobre sus jams psicodélicas, en esta ocasión, incide en espacios progresivos más propios de la escena andaluza y mediterránea de los setenta. Posiblemente menos espaciales y más progresivos, la incorporaciones de las voces de la mano de su bajista Oscar, con una mayor presencia, aportan un aura alternativa que ya hemos visto en bandas como Atavismo o Híbrido. Tonos orientales que nos acarician en contraposición con la pesadez de su psicodelia y de los momentos más stoner del álbum. El resultado es un logrado trabajo psico-progresivo con poderosos ritmos difusos y aromatizantes atmósferas exóticas herederas de las grandes bandas españolas que llegaban del sur en los años setentas. Fuzz, bellas melodías y ondulantes temas que afloran desde la calma elevándose en construcciones monumentales sin perder el aroma lisérgico.
Un trabajo en el que los sentimientos afloran de una manera desgarradora por toda la carga sentimental que contiene. Sentimientos producidos por el sufrimiento padecido por la dura enfermedad de su padre en sus últimos dias de vida en toda una experiencia vital. Un trabajo que refleja la oscuridad y el desasosiego de la soledad en temas fundamentalmente acústicos que van en la linea de figuras como Nick Cave, Neil Young o PJ Harvey. La musica es uno de los principales canalizadores del arte y de la inquitudes del artista, “EPHEMERAL” es un fiel reflejo de esta afirmación logrando transmitir ese lúgubre estado de ánimo deJuan. Temas temas tristes y profundos, pero llenos de calidad. Una propuesta diferente a la que estamos acostumbrados, pero que nos proporciona grandes momentos de gozo musical en un trabajo lleno de autenticidad, sin poses. Si, es un álbum distinto en el que no hay grandes riffs, pero en el que todo está creado con gusto y esmero desde ese oscuro y tormentoso sosiego de la soledad.
Álbum conceptual que navega entre las aguas de los sonidos arenosos salidos de los desiertos californianos en los noventa y las corrientes hard-rock que nacieron en la década de los setenta. Un equilibrio que se sostiene en poderosos ritmos aliñados con un exuberante fuzz y riffs monolíticos sin renunciar a cuidadas melodías que se recuestan en remansos psicodélicos en los que se vislumbra una cierta esencia andaluza. El resultado es un atractivo y atrayente trabajo que fluye con soltura en cada uno de sus temas y acaba por sorprendernos gracias a la madurez que refleja cada uno de sus temas. Guitarras que su superponen en distintos niveles para conformar temas prietos y efectivos que se colorean con distintas influencias para acabar construyendo un sólido oleo multicolor. La temática del álbum se circunscribe la venganza de un hijo que fue repudiado por su padre, conformando cada tema un capítulo de dicha historia.
Un álbum mas maduro y progresivo, así como mucho más rico en matices y con un trabajo de elaboración más complicado que sus discos precedentes. Encerrados en ese supuesto triangulo entre Pink Floyd, Hawkwind y Black Sabbath, los alicantinos rompen las cadenas para ofrecernos otros sonidos más exóticos con los que cuidan más los detalles. Aportando nuevos matices a su música, dejándose influenciar por sonidos Canterbury e incluso kraut sin perder su vocación espacial. coqueteando incluso con el jazz, no pierden la energía de su poderosa base rítmica ofreciéndonos grandes momentos en los que la oscuridad de sus vibraciones se pierde en el universo mas tenebroso. En esa búsqueda de nuevos sonidos, cuentan con la colaboración de Judit Aliaga al violín y de Arantxa Marín al saxo, dotando a su música de un sinfonísmo clásico que da más profundidad a su sonido. Ampliando el espectro del público al que pueden llegar con esa onda consiguen completar un álbum versátil y compacto. Uno de esos discos que cuanto más los escuchas, más detalles le sacas, lo que denota toda su grandeza.
«MAGARA», recupera los sonidos mas viscerales de los años setenta sin perder la esencia blues-rock con la que nació la banda. Acercándose a vibraciones más pesadas que por momentos coquetean con el heavy rock y los contemporáneos sonidos stoner, los barceloneses no pierden su esencia en unos temas fuertemente influenciados por las portentosas cuerdas vocales de Karen. Seduciendonos o amedrentandonos, sus melodías confluyen siempre en temas coloreados por ritmos de tintes vintage. Definir su sonido como retro-rock, sería demasiado simple. En el álbum podemos encontrar seductores momentos de flirteo con el jazz, rudos espacios en los que el boogie-rock más frenético se apodera de alguno de sus temas, así como espacios en los que la psicodelia se entromete entre sus riffs. Una conjunción entre los ecos del hard-rock y el blues-rock mas clásico con un envoltorio más acorde con el siglo XXI. Un álbum en el que los sentimientos salen a flor de piel para transmitirnos toda su energía o cautivarnos con sus melodías.
Cerrando su trilogía musical (“-HE-“”,”-SHE-“,”-IT-“)EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO nos presenta un álbum con seis corte íntegramente dedicados a la figura del Espíritu Santo. ¿Que podemos esperar de una banda que toma su nombre de una cita bíblica del Éxodo 27 1.8 y que su puesta en escena se compone de vestimentas de penitentes y parafernalia religiosa? Para un banda que confiesa que su fuente de inspiración es Jesuscrito, la respuesta puede no ser sencilla, pero “-IT-“ supone toda una redención para el alma. El encuentro de la luz a través de ampulosos desarrollos post-rock que salen de sus limpias guitarras, para contrarrestar a la fuerzas del mal que aparecen con su pesadez de sus ritmos doom. Unos rezos que reconfortan el espíritu fustigándonos con su contundencia post-metal para redimirnos del pecado. Mesiánicos y sobrenaturales, nos enseñan que hay luz fuera de las tinieblas. Una tenue luz descrita con ensoñadores y cristalinos desarrollos de guitarra. un susurro que nos libera de nuestros pecados para elevarnos con su música a espacios celestiales. Un trabajo verdaderamente impresionante suyo sonido es de una pureza infinita en un ensamblaje en el que los distintos elementos encajan a la perfección. Uno disco, que, no escucharlo y disfrutarlo, sería un verdadero pecado, no pudiendo obtener su absolución
Una bucólica estampa en la portada del sexto trabajo de los almerienses THE DRY MOUTHSnos da pistas del contenido de un álbum marcado por la tragedia y lleno de simbolismo para el trío andaluz. Un disco que recoge improvisaciones y pasajes instrumentales en tonos psico-hipnóticos. Siempre desde una poética mirada interior. Un trabajo hecho para los adentros, ideal para la reflexión en soledad. Melancolía y reflexión desde la tristeza de unos introvertidos y espontáneos temas que seguramente reflejan uno de los estados en los que el músico más goza, improvisando, sin ataduras. Canciones emotivas grabadas con el objetivo de que recordaran a algo, y la verdad es que lo consiguen.
A estas alturas hablar de un nuevo disco de SOULBREAKER COMPANY, es hablar de algo que seguramente será grande. Una banda que se reinventa con cada trabajo y que refleja en sus creaciones influencias que van desde el hard clásico de los setenta a los sonidos de los noventa pero recostándose en sonidos psicodélicos y progresivos en una revisión contemporánea de los mismos. Si con su anterior trabajo “LA LUCHA” dejaron el listón muy alto, con “SEWED WITH LIGHT” inciden en no bajar el pistón. Once temas intensos en los que la banda va ondulando en una montaña rusa de sonidos con un denominador común, giros inesperados que suelen acabar en un plácido descenso, siempre manteniendo la elegancia y la ampulosidad sin renunciar a la sutileza y en los que no faltan los sonidos pesados y espesos.
Inspirados por las vibraciones del proto-metal y el hard setentero de las que son fieles seguidores, “ATLANTIS” se debate en esa encrucijada en la que los riffs contundentes y pegadizos conviven con buenas melodías vocales herederas del blues-rock mas desgarrado y las vastas llanuras desérticas. Un ejercicio del rock clásico en pleno siglo XXI demostrando que el stoner mas ortodoxo puede estar perdiendo fuerza y que la sombra de Black Sabbath sigue siendo muy alargada convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración. Pegadizos ritmos retro que galopan a toda velocidad guiados por la fantástica voz de James y sus contagiosos estribillos que te atrapan en sus fauces. Aderezando algunas de sus armonías con toques de blues humeante incorporan elementos psicodelicos en este paseo contemporáneo por el pasado más glorioso del rock. Un pasado que sigue en su punto de mira y que es trasmitido a cada uno de sus temas con personalidad propia mostrando una madurez que se traduce en temas más ricos en su estructura.
Una banda nacida de la estepa de Guadalajara donde comenzó su aventura con un generador en medio del campo, y unos instrumentos repartiendo fuzz al viento. Inspirados e influenciados por aquellos pioneros de los desiertos californianos han seguido su estela con la misma vocación. Unas vibraciones que sin ningún genero de dudas te recordarán a Nebula o Fu Manchú. Un trío que reparte fuzz en cada tema, unas veces al más puro estilo desértico, otras con vibraciones llegadas de la psicodelia de los setenta. Solos endiablados en línea Earthless que se impregnan de psicotrópicos para descender a calmados pasajes asegurándonos un buen “viaje”; o en dinámicos temas con herederos de los ecos alternativos del Detroit de finales de los sesenta con ese sonido sucio y grasiento generado por ásperos riffs. Otro espejo en el que mirarse viene de décadas atrás; el espíritu de Hendrix en algún momento se apodera de los dedos de Borja, su guitarrista, para desarrollar alguno de sus temas. En ocasiones con estructuras simples, pero que resultan atractivas por el groovy que llevan en sus ritmos, en otras, mucho más en línea heavy-psych con desarrollos más complejos. Un magnífico debut.
Una banda que no necesita cantante para transmitir la infinidad de sensaciones que aporta con sus terapeuticas composiciones. Con unas influencias que van desde Colour Haze hasta Pink Floyd sin desdeñar los ritmos stoner, y estructuras que coquetean con el post-rock. Relajantes a la vez que intensos el trío consigue elevar nuestras almas en un viaje para el que no se necesitan cinturones. Llevando al oyente en volandas por atmósferas de atractiva psicodelia pesada en las que ondulantes vientos stoner hacen acto de presencia incrustándose en gruesos riffs. Una de las claves de “AKMÉ” está en esos maravillosos momentos en los que las guitarras nos atrapan entre su regazo para acariciarnos cual madre con su bebé. Un purificador relato musical para degustar con calma y apreciar todos sus matices
“Rock Post-Alternativo, Psicodelia Progresivo…o algo así…desde Algeciras…2/3 partes de Viaje a 800 y Atavismo mezclado con otra guitarra asesina”. Así definen HÍBRIDO su sonido, y lo cierto es que no están desacertados en esa descripción. Éste primer disco nos trae resonancias psico-progresivas con un linaje setentero en las que encontramos grandísimos momentos creativos. Bebiendo de alguna manera del néctar del que han mamado Atavismo, los sonidos herederos de los pioneros del rock andaluz, se reflejan en algunos de los cinco largos temas que contienen sus surcos. Unas letras llenas de épica sobre pesados ritmos, y notas de melancolía presiden un sorprendente y sólido trabajo que se inició hace cuatro años.
Después de haber reseñado 159 discos a lo largo del año 2.019, y habernos hecho eco de varios cientos más en nuestra página de facebook, el final del año se acerca y es hora de hacer balance. Muchos fantásticos discos nos dejó el año que acaba, algunos quedarán en el olvido, otros en el corazón de la gente, pero si alguno se te pasó por alto, aquí dejamos la lista de los más importantes para esta casa. Es posible que algún otro merecería estar aquí, y que cada uno tendría unos favoritos, pero estos son los de DenpaFuzz:
25 álbumes internacionales más destacados de 2.019 con una breve reseña, calificación de estilo y enlace para que puedas escucharlos: (siéntete libre de darnos tu opinión)
Mucho más lisérgicos que doom, no abandonan su vocación pero se dejan llevar por una pócima en la que los psicotrópicos hacen que la psicodelia pesada fluya con naturalidad y autenticidad. Estamos ante todo un trance hipnótico en el que la razón se pierde en beneficio de la expansión de lamente hacia insondables espacios en un mántrico viaje hacia lo desconocido. ¿Quien se puede resistir a esto?. Un trabajo oscuro e intenso en el que los espíritus se introducen en nuestros sentidos para hacernos partícipes del trance propuesto por lo suecos.
BRUNTsiguen fieles al estilo que me atrapó, pero en esta ocasión se muestran todavía más atmosféricos, profundos y misteriosos en sus cuatro temas. Una música que se apodera de los sentidos absorbiendo al oyente a unos surcos impregnados de psicotrópicos y que generan un placentero estado mental. Hipnóticos, meditativos, hechizantes, son muchos los adjetivos que podrían describir un álbum que acaba por convertirse en una gratificante experiencia sensorial. Uno de esos álbumes que con cada escucha te descubre nuevos matices que lo hacen mucho más rico. “ATARAXY”, desarrollándose entre las sombras consigue convertirse en una de las grandes sorpresas instrumentales del momento.
Un primer trabajo en tonos de psicodelia indie y aires raga-rock fue su carta de presentación a primeros de 2.018, ahora los holandesesTHE WILD CENTURYse doctoran en las artes de la psicodelia de corte sesentero con su nueva entrega “RAW”. Un álbum mucho más solido que su debut y que me ha llegado como la lluvia en el desierto. Un soplo de frescura lisérgica con influencias de ambos lados del Atlántico. Cinco magníficos temas que suponen un derroche de buen hacer compositivo e interpretativo. Aquí el cuarteto se muestra mucho más solido en su sonido con potentes riffs difusos combinados con sutiles elementos de psicodelia post-beat manteniendo cierto tono indie. Un tono que se va disipando en armonías robustas que son acariciadas por sutiles y suaves melodías vocales y la acidez de unas guitarras que revolotean entre firmes ritmos
Todo un torrente de fuzz y heavy-psych de altos vuelos en un viaje hacia estados en los que la mente se deja llevar. Tres años después de su alentador debut, encontramos a una banda que se ha dejado seducir por el atrayente influjo de la psicodelia pesada, sin olvidarse de sus orígenes más desérticos. Mucho mas refinados, pero sin perder un ápice de energía, SWAN VALLEY HEIGHTScanalizan su creatividad por el camino trazado por Colour Haze o ROTOR. Una viaje a nuevas sensaciones sensoriales en las que los poderosos riffs se elevan para custodiar cálidas y seductoras melodías lisérgicas. Agradables texturas que nos acarician en temas con hechizantes voces en línea The Devil & Almighty Blues o All Them Witches.
Los álbumes instrumentales no son del agrado de todo el mundo, pero los viajeros espaciales holandeses MANTRA MACHINE, pueden hacerte cambiar de opinión. Tomando como base prietos riffs stoner y altas dosis psicodelia espacial el trío de Amsterdam nos embarca en una nueva odisea mas allá de los confines explorados por el hombre. La heliosfera, esa región situada a años luz de la tierra y en donde los vientos solares provocan una burbuja magnética en la cual se encuentran los planetas del sistema solar, incluida la tierra. Un complejo sistema de capas que se ve reflejado a la perfección con los cuatro largos temas de este álbum. Un magnetismo no exento de ecos desérticos soportados en una pulsante línea de bajo en una apuesta instrumental en la que la mística interplanetaria se describe son acierto en cada nota.
Gabriele Fiori, el líder de BLACK RAINBOWS, KILLER BOOGIE y gurú del sello Heavy Psych Sounds, se pone el traje de loner-folk en su intimista proyecto en solitario llamado THE PILGRIM. Con la vocación de hacer algo distinto a los sonidos pesados y las distorsiones. “WALKING INTO THE FOREST” ofrece una visión personal en la que el músico se muestra sin ataduras ejecutando diez temas acústicos llenos de bucolismo y melancolía. Toda una maravilla para el deleite de los más melómanos. Un álbum para escuchar y disfrutar sin complejos junto a una copa de buen vino.
Fuertemente influenciados por el blues-rock y al hard rock setentero (como buenos suecos), la joven banda construye once temas directos, sin artificios, que recuperan los momentos mas brillantes de la década de los años setenta. Irreverentes y sin complejos ejecutan los temas como si fueran unos veteranos. Fogosos y amantes del rock clásico construyen un trabajo sin rendijas, un álbum completo que recupera la esencia del mejor blues-rock hecho en los setenta. Una garra vocal que acompaña a una base rítmica inquebrantable que se ve enriquecida por unas guitarras ácidas que harían palidecer a algún músico con renombre. Toda una bofetada en la cara para aquellos que siguen manteniendo que ya no se hace música como antes.
Llevándonos al terreno que los australianos quieren, sus composiciones nacen de un big-bang en el que las supernovas invaden nuestras mentes con extasiantes pasajes de psicodelia que se combinan con densos momentos stoner. Los susurrantes registros vocales acompañan esta catarsis que AVERgenera en cada tema, mutando a una crudeza y rabia de gran calado. La magia hecha música en muchos de sus pasajes hace que “ORBIS MAJORA” sea todo un analgésico para el bienestar de la mentes humana con este sobrenatural álbum. El tercero de su carrera y el más destacado por la gran calidad que atesora en sus surcos, en los que no faltan momentos retro-rock así como algún ramalazo doom y mucho fuzz sobre un auténtico sonido heavy-psych.
Pareciendo que van a contracorriente, con una involución en su creatividad compositiva presentan un álbum que es puro hard y heavy rock sin complejos. Un disco que huele a sudor con sus poderosos riffs, pero un trabajo en el que las melodías están mimadas con esmero. Recuperando con su propia identidad vibraciones que ya nos regalaran Kiss, Iron Maiden, Grand Funk, Thin Lizzy, Motorhead, Q.O.T.S.A, etc… y fusionándolos con momentos Tempest. Con la habilidad suficiente para que sus canciones no resultan nada anodinas, SPIDERGAWD construye temas que pudieran convertirse en himnos aportando sangre fresca a un panorama saturado de propuestas cortadas por el mismo patrón.
Cualquier fan de ELDER que busque aquí el sonido que les aupó a la fama con su magnífico y aclamado “LORE” puede verse seriamente defraudado. Aquí, el ahora cuarteto, no suena a stoner, no suena a doom, no suena a ELDERtal y como les hemos conocido. Pero si, si suena a algo bastante diferente pero maravilloso. Un trabajo completamente instrumental donde la banda experimenta con sonidos y sedosas texturas psico-progresivas fuertemente influenciados por los dictados de la música kraut. Tres largos temas en los que la banda parece mostrarse sin ningún tipo de ataduras mostrándose libres para componer y ejecutar algo distinto. Un viaje a atmósferas desconocidas hasta ahora por la banda.
Muchas veces sucede que en una primera escucha de un álbum, éste, no acaba de convencerte, pero si insistes, consigues meterme en él y no quieres dejar de escucharlo una y otra vez. Estamos ante un disco que puede satisfacer tanto a los amantes del doom como a los fieles seguidores de los sonidos stoner-psicodélicos. Una perfecta combinación de ambos estilos que se adereza con esas voces con sabor a miel herederas de la psicodelia pop de los años sesenta. Un trabajo que suena a MARS RED SKY, pero que posee una riqueza compositiva infinita donde los matices hacen que sea su álbum mas completo y mas exquisito.
Uno de esos discos de los que tras los primeros acordes y las primeras voces, quedas atrapado entre su surcos. Con una sección de ritmo prieto, una entrega vocal impresionante y un enorme arsenal de guitarras sabrosas y profundas. Una versión moderna del rock firmemente arraigado en los años setenta con regusto blusero. A través de una psicodelia de tintes chamánicos, esparcen vibraciones blues con una voz penetrante y cautivadora.
Mostrando una madurez digna de elogio nos sumergen en un sombrío bosque en el que los hongos alucinógenos impregnan sus temas. Altas dosis de psilocibina entre genes blues en un mágico entorno creado por unos temas apacibles que se recuestas en las profundidades heavy-psych que ya venían apuntando desde sus inicios. Un trabajo equilibrado en el que el que lo viejo y lo nuevo conviven en perfecta armonía. Temas elaborados que parte del blues-rock más clásico pero que poseen un carácter innovador.
En “JACOOZZI” encontramos la mejor versión posible de BRANT BJORK. Puede que los acérrimos seguidores de Kyuss puedan verse defraudados, pero, si olvidan los complejos podrán disfrutar de un disco hecho con espontaneidad y en el que se ven reflejados una gran variedad de sonidos que hemos venido escuchando durante décadas, rock, blues, Funky, psicodelia, jazz, ecos west-coast, así como el desert-rock que le aupó a la fama.
Un quinteto en el que tres guitarras se van repartiendo el protagonismo sobre estructuras de psicodelia progresiva en las que los sonidos de oriente medio le dan un toque de exotismo y magia que a buen seguro sorprenderá al oyente. No faltan las influencias del norte de África ni los sonidos pesados que se van combinando con elementos de hard setentero en un disco en el que las atmósferas ensoñadoras herederas de algunos momentos Pink Floyd no están reñidas con la pesadez de algunos momentos ni los ecos folclóricos. Incluyendo la mejor versión de un tema del legendario Erkin Koray que me haya encontrado nunca.
Aquí su música es más multicolor que nunca, porque el camino hacia un futuro mejor comienza en la mente y los daneses, saben cómo llegar a lo más profundo de ti. Un viaje apartado de la oscuridad. Algunos podrían decir un viaje. En lugar de coger al oyente y pasearle por largas secciones y solos para que olvide donde está, THE SONIC DAWNtratan de hacerlo por la vía directa. Temas que buscan ponerte directamente en el viaje, sin aviso. Con canciones directas que van al grano derrochando delicadeza en una versión renovada de ciertos momentos The Beatles en el Siglo XXI. Todo ello, regalándonos emocionantes momentos lisérgicos, que pueden ser los brillantes ofrecidos hasta ahora.
Un álbum gestado en una casa de verano, entre abedules y el correr de los ríos. Solitarios espacios propicios para la creación a lo largo de catorce días en los que el músico estuvo creando esta maravilla. El propio UFFE comenta que los dos primeros días estuvo con su guitarra pensando en como comenzar aquella aventura. La inspiración vino a base de una ingesta de hongos, y la creatividad surgió sin freno. ¡Y de que manera! Dulces melodías con un denominador común, la aterciopelada y cálida voz de UFFE y siempre un halo de lisérgico en difusos sonidos que se mantienen en un segundo plano. Un envoltorio en el que la psicodelia llegada de los años sesenta su une con vibraciones más contemporáneas.
Toda una exploración sonora en la que los ecos de la música americana de los setenta están presente bajo sonidos hard-rock, sureño y rock rural sin complejos. Nueve temas con vida propia que aún teniendo un denominador común, cada uno se presenta como único y diferente. Haciéndonos retroceder a la música con la que muchos hemos crecido y de la que tantos y tantos grupos han mamado. Un disco singular y maravilloso lleno de frescura y luminosidad en el que no falta el fuzz y los ecos psicodélicos. Sonidos que se insertarán en tu mente y alma con la lírica y potencia de tonos “vintage”.
Sin perder su espíritu caleidoscopico y lisérgico, el quinteto de San Diego continúa ofreciéndonos esas jams en las que las guitarras se superponen en diferentes estratos. Profundizando mucho más en los elementos progresivos y con melodías más cuidadas. Si abrimos el envoltorio heavy-psych, encontramos temas con una clara vocación progresiva. Un álbum de una riqueza compositiva atrevida y que no se queda en el escenario psicodélico con el que se presentaron en su primer álbum. Todo un salto entre lo espontáneo y lo musicalmente calculado.
El cuarteto suizo nos presenta su particular viaje interestelar en el que la psicodelia espacial y la contundencia stoner están presentes en sus seis temas. Tratando de de reflejar su peculiar visión de los fenómenos de la naturaleza a través de sus formas. Con melodías cristalinas, pasajes herederos de Pink Floyd, y arenosos momentos en los que la banda sube la intensidad con portentosos desarrollos instrumentales. Moldeando todas las aristas, su música fluye de una manera completamente magnética creando atmósferas que nos llevan a espacios que permiten ser visitados desde un prisma mental y sensorial. Un agujero negro en el que nos vemos atrapados por relajantes momentos en los que sus efectos nos envuelven y adormecen, para despertarnos bruscamente con faraónicos paisajes megalíticos. Un paso adelante en su infinita creatividad con una ejecución magistral.
Los británicos dan una vuelta de tuerca a la escena pesada y psicodélica con un trabajo en el que a través de cinco largos temas consiguen tocar estilos tan variados como el jazz, blues, psicodelia, progresivo, stoner…. Todo soportado por un rock de origen setentero, desarrollando cada canción con esmero, para conseguir crear una historia común. Incorporando hábilmente sonidos de saxo o de flauta que pueden descolocarte en un principio, pero que finalmente saben a gloria bendita. Delicados en sus melodías, la dupla de guitarras siguen aullando al unísono sobre una base rítmica que siempre se presenta contenida. Si unimos la fuerza vocal de Ramain, y los pasajes en los que se sumergen en aguas heavy-psych, nos encontramos toda una joya que rompe estereotipos.
Como si hubieran tomado el elixir de la juventud, el trio derrocha inspiración y versatilidad en un trabajo que parece una continuación de su anterior disco. Los propios músicos afirman que la incorporación a la batería de Tomas Järmyry su juventud, dieron un cierto enfoque distinto, y para ellos fue un soplo de aire fresco que reflejan en sus composiciones. Ahora se sumergen en el rock progresivo de los setenta con una maestría al alcance de muy pocos. Su capacidad creativa parece infinita y aquí podemos encontrar muchas influencias de Yes, o de los King Crimson más experimentales. De aquellas cenizas, y de su particular forma de componer, crean su propio legado musical para gozo de generaciones venideras, creando con sus discos todo un campo para explorar y aprender.
Una nueva re-encarnación del “Rey Lagarto” en la garganta deKris Heironimus, su vocalista que rescata con su propia personalidad el peculiar y auténtico sonido de THE DOORS en su faceta más chamánica incorporando altas dosis de fuzz. La psicodelia más nebolusoa y humeante como punto de inspiración de trece temas que suponen un tesoro en pleno siglo XXI. Cortes que serpentean sensualmente para trasmitir un conjuro que nos aturdirá y hará que bajemos la guardia para atacarnos con una virulenta fuerza. Coloreados por el órgano retro en pura vena Manzarek, nos trasladan a finales de la década de los sesenta con un sonido envolvente y hechizante. Un debut completamente adictivo y lleno de matices a pesar de su aparente presencia lineal que hace que el legado doorsiano brille mucho mas.
Una banda nacida de la encrucijada del blues europeo y el americano, con un álbum en el que puedes encontrar influencias de multitud de sonidos siempre con una cadencia moderada. Una parsimonia que no llega a la pesadez, una fuerza que no raya en el metal. Unos tiempos medios que enamoran al oyente, manteniendo la crudeza de la voz de Arnt O. Andersen y unos hechizantes temas que transitan por el lado más calmado, pero siempre con una gran fuerza interior. La magia hecha canciones, con el espíritu del blues en sus venas y la psicodelia siempre presente. Una música psicotrópica pero que nunca nos depara malos viajes.
COLOUR HAZEno tienen que rendir cuentas a nadie y en su nuevo trabajo exploran nuevas vías en su sonido sin renunciar a su esencia heavy-psych. Aquí encontramos una banda que sigue evolucionando buscando nuevas vías que enriquezcan su sonido. Una evolución consistente en un cambio notable en los registros vocales y un mayor protagonismo de los teclados con la incorporación de Jan Faszbender, como ya pude comprobar en sus shows de los dos últimos años. Esto nos lleva a que aquí encontremos mas espacios progresivos, lo que no les hace perder el norte ni su esencia pesada.
Una banda asentada comoCOLOUR HAZEpodría estancarse en su sonido y su fama, pero ellos deciden seguir mirando al futuro con nuevas rutas en su música. no estamos hablando de ningún cambio radical no nada que se le parezca, pero si estamos ante un álbum innovador que por momentos suena más a setenta que nunca. Un trabajo en el que encontramos variadas influencias estilísticas que van desde el jazz hasta las entrañas del hard progresivo setentero y que alcanzan su culmen en temas como “Be with me” en el que por momentos sería mas fácil identificarlo con un tema de CAMEL que de sí mismos. Una influencia que roza escenarios más propios del sonido Canterbury que de la psicodelia pesada, lo cual no quiere decir que no tengamos buenas dosis de pesadez stoner ni hayamos perdido la belleza de las armonías psicodélicas que les han encumbrado a lo mas alto dentro de la escena psicodélica de los últimos tiempos. Un álbum fundamental y básico.